Vom Vinyl zur Cloud - Hu

Transcrição

Vom Vinyl zur Cloud - Hu
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT III
INSTITUT FÜR MUSIKWISSENSCHAFT UND MEDIENWISSENSCHAFT
BACHELOR-ARBEIT ZUM ERWERB DES AKADEMISCHEN GRADES
BACHELOR OF ARTS (B.A.)
IM STUDIENGANG „MUSIK UND MEDIEN“
VOM VINYL ZUR CLOUD.
WIE DIGITALE TECHNOLOGIEN
MUSIKKONSUM UND –REZEPTION
BEEINFLUSST HABEN.
FROM VINYL TO THE CLOUD.
HOW DIGITAL TECHNOLOGIES AFFECTED THE WAY
IN WHICH MUSIC IS CONSUMED AND RECEIVED
eingereicht von:
geboren am:
Jenny Krause
22.08.1984
1. Gutachter:
2. Gutachter:
Berlin, den 12.09.2012
Prof. Dr. Peter Wicke
Dr. Jens Gerrit Papenburg
Abstract
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, wie digitale Technologien den
Musikkonsum und die Musikrezeption beeinflusst haben. Dabei soll im ersten Teil zunächst
ein Überblick über die technischen Reproduktionen der vergangen 75 Jahre gegeben werden,
um digitale Medien anschließend in Beziehung dazu betrachten zu können. Ausgangspunkt ist
die Entwicklung der Vinylschallplatte Mitte des 20. Jahrhunderts, die für die technische
Reproduktion von Musik und die Gattungen Rock und Pop von maßgeblicher Bedeutung war.
Als zweite wichtige Weiterentwicklung wird das Magnettonband untersucht und mit ihm das
Aufkommen nicht nur einer mobilen Musikkultur, sondern auch einer veränderten
Produktionsweise, in deren Folge Aufnahmen nicht länger ein realistisches Abbild der
Studioperformance waren, sondern durch zunehmende Manipulationen am Klangmaterial
einen ganz eigenen Sound entwickelten, der live ohne entsprechende Technik nicht mehr
aufführbar war. Und schließlich, als Folge einer langen technischen Entwicklungsreihe, der
Einzug digitaler Technologien in die Arbeit im Studio und den Alltag der Konsumenten. Im
zweiten Teil der Arbeit liegt der Fokus auf Einfluss und Auswirkungen dieser digitalen
Technologien - speziell der digitalen Audioformate im Umfeld multimedialer Vernetzung auf Musikkonsum und –rezeption. Es sollen neue Formen des Zugangs zu, des Umgangs mit
und der Rezeption von Musik vor dem Hintergrund ihrer binären Erscheinungsform betrachtet
werden.
I NHALTSVER ZEICHNIS
1 Einleitung ……………………………………………………………….…… 1
2 Vom Vinyl zu Nullen & Einsen ……………………………………...…… 5
2.1 Vinyl: Beginn einer Technisierung des Hörens ……………… 5
2.2 Das Tonband: Manipulationen von Zeit, Raum und Klang .. 11
2.3 Die Compact Cassette: Der mobilisierte Hörer ……………… 13
2.4 Von Nullen & Einsen: Die Anfänge der Digitalisierung …… 16
3 Music in the Cloud ………………………………………………………… 21
3.1 mp3 – das entfesselte Medium ……………………………….… 21
3.1.1 Hintergründe …..……………….………………………. 23
3.1.2 Technik …………..………………………………………. 23
3.1.3 mp3 und die Anfänge der weltweiten Vernetzung.... 25
3.2 mp3 – das entfesselnde Medium ……………………………..… 26
3.2.1 mp3 + www = Demokratisierung der Musik .. …….. 26
3.2.2 iPod, Smartphone & Co – Eine neue Kultur ………. 28
des Hörens
3.2.2.1 Portabilität …………………………………….. 30
3.2.2.2 Vielfalt ………………………………………….. 31
3.2.2.3 Praktikabilität …………………………………. 31
3.2.2.4 Vernetzung ……………………………………… 32
3.2.2.5 Private Soundtracks ………………………….. 33
3.2.2.6 Musiker 2.0 …………………………………….. 35
4 Resümee ……………………………………………………………………… 36
5 Literaturverzeichnis …………………………………………………….… 39
1 Einleitung
„We shape our tools and thereafter they shape us.“
John M. Culkin
1
Über lange Zeit war das Musik(er)leben zum großen Teil an gesellschaftliche, zeitliche und
räumliche Gegebenheiten gebunden. Im Mittelpunkt von Kirche und Adel stehend (man
denke an die Musica sacra, höfische Unterhaltungs- und Repräsentationsmusik, Militär- und
Feldmusik), hielt die weltliche Musik erst im Laufe des 18. Jahrhunderts Einzug in die
bürgerliche Lebenswelt.2 Doch selbst Ende des 19. Jahrhunderts war es vornehmlich die
großbürgerliche Schicht, die sich Musikdarbietungen in Form von Konzert und Oper oder
Hausmusikabenden leisten konnte.3 Erst die Erfindung des Phonographen durch Edison im
Jahr 1877 sollte den Beginn einer Reihe von weitreichenden Entwicklungen im Bereich der
technischen Reproduktion von Klang markieren, die nicht nur zu tiefgreifenden
Veränderungen und Umwälzungsprozessen in Musikkomposition, -produktion, -distribution
und -aufführungspraxis führten, sondern damit auch im Musikkonsum und der
Musikrezeption. Zwischen Urheber (Komponist) und Mittler (Interpret), sowie Mittler und
Hörer von Musik, schiebt sich seitdem zunehmend eine weitere Instanz in Form technischer
Übertragungsketten4 bzw. technischer Hörgeräte5. So entstand eine Verschiebung von
praktizierter oder live erfahrener Musikdarbietung zunächst hin zur Simulation einer
Aufführung in der Zeitgestalt ihres sonischen Materials, bis hin zu Aufnahmen, die völlig aus
ihrem Echtzeitbezug herausgelöst wurden und sich durch technische Transformationen zu
„simulierten Aufführungen in simulierten Räumen“6 entwickelten, die ohne apparateintensiven Einsatz gar nicht mehr live aufgeführt werden konnten.7
1
Culkin, John M. (1967): S. 70.
Vgl. Laaff, Ernst (1948): S.33f. & Wicke, Peter (1998): S.8ff., vgl. auch: Besseler Heinrich (1959).
3
Vgl. Millard, Andre (2005): S. 131 & Wicke, Peter (1998): S. 32f.
Auch wenn Musik sowohl in der Bauern- und Arbeiterschicht (Wirtshausmusik, Musik zu Festen und im
familiären Rahmen) natürlich eine Rolle spielte und auch das Kleinbürgertum mit kostengünstigeren
Alternativen (Musizieren in der Familie, vom Staat überantwortete öffentliche Musikpflege) Musik in ihr
gesellschaftliches Leben integrierte (vgl. Wicke, Peter (1998): S.35).
4
Vgl. auch Rösing, Helmut (1998): S.109.
5
Jens Papenburg verwendet den Begriff „Hörgerät“ in seiner Arbeit, um deutlich zu machen, dass das, womit
gehört wird, durch Technologie (mit-)konstituiert ist. (Vgl. Papenburg, Jens (2011): S. 16f.) Der Begriff wird in
dieser Arbeit an einigen Stellen unter demselben Aspekt verwendet.
6
Wicke Peter (2008): S. 8.
7
Vgl. Wicke Peter (2008)
2
1
War der Ende des 19. Jahrhunderts aufkommende Tin Pan Alley Song8 - den man als Urform
des modernen Popsongs betrachten kann - noch nicht, wie sein Nachfolger, an das technische
Medium Schallplatte gebunden, sondern an das ältere Medium Notenschrift bzw. den
Notendruck, dessen Promotionskanal die New Yorker Broadwaybühnen, anlaufende
Musicalproduktionen und in den 1930er Jahren schließlich auch die Filmmusik waren, so
sollte sich dies mit Einführung der Vinylschallplatte grundlegend ändern. Die 7-inch-VinylSingle wurde nicht nur zum technischen Medium des populären Songs, sondern sollte auch
das wenig später entstandene Genre des Rock’n’Roll erst ermöglichen und entscheidend
mitprägen. Das Format des Songs dominierte noch bis in die 70er Jahre hinein das
Musikgeschäft, bevor es durch den aufkommenden Disco Boom vom „Track“ abgelöst
wurde.9 Der Track, dessen Medium das Tonband bzw. die 12-inch-Maxi-Single war, wurde
nicht länger als fertige musikalische Einheit angesehen, sondern hatte den Charakter eines
Halbfabrikats, welches im Studio massiven Transformationsprozessen unterlag bzw. vom DJ
in den Mix gebracht wurde.
Seinen Höhepunkt fand diese Entwicklung schließlich im Soundfile - der Fixierung von
Klang im digitalen Medium. Wie beim Track korrespondiert auch beim Soundfile kein Klang
mehr einer realen Aufführungspraxis. Doch obwohl oder gerade weil das Soundfile keine
eigene physische Präsenz mehr hat, hebt ihn eine entscheidende Eigenschaft vom Track und
auch vom Song ab: Das Soundfile kann durch seine spezifischen Eigenschaften sowohl
Track als auch Song simulieren, während dies umgekehrt nicht möglich ist. Zumindest
als Wirkungseinheit bleibt das Format des Songs im Soundfile bestehen und bestimmte
digitale Audiobearbeitungsprogramme können mit ihrem Aufbau die Spuren und Tracks
des
Mehrspurmagnettonbandes simulieren. Die spezifischen Eigenschaften digitaler
Audioformate und korrelierender digitaler Technologien haben zu einer Omnipräsenz von
Musik geführt und einen Möglichkeitsraum für die Organisation von Klang eröffnet, der so
zuvor nicht denkbar gewesen wäre.
8
Seinen Namen verdankt er dem Komponisten Monroe Rosenfeld, der 1900 in einem Artikel des New York
Herald die 28. Straße zwischen Fifth Avenue und Broadway im New Yorker Stadtteil Manhattan als Tin Pan
Alley (Blech-/Zinnpfannenallee) bezeichnete. Hier waren zu dieser Zeit die meisten amerikanischen
Musikverlage ansässig und Rosenfeld assoziierte mit diesem Begriff den pausenlosen Lärm, den die
Komponisten beim Vorspielen ihrer Songs verursachten. Der scherzhaft gemeinte Begriff wurde schließlich zum
Synonym für die amerikanische Musikindustrie, die in jenen Jahren durch die Musikverlage dominiert wurde
und ihrem Produkt, dem Tin Pan Alley Song (Vgl. Wicke, Peter / Ziegenrücker, Wieland & Kai-Erik (2007), S.
744).
9
Vgl. Wicke, Peter (2001), S. 38ff.
2
145 Jahre nach der Vorstellung von Edisons Phonographen ist Musik durch die Möglichkeiten
ihrer technischen Reproduzierbarkeit nicht nur zu einem Kulturprodukt geworden, das – die
Schranken gesellschaftlicher Schichten und materiellen Wohlstandes in der westlichen Welt
größtenteils durchbrochen - in die Lebenswelt jedes Einzelnen Einzug gehalten hat, sie hat
sich
auch
zu
einem
selbstverständlichem
Alltagsbegleiter
entwickelt:
Von
der
Radioweckfunktion, mit der man musikalisch in den Tag starten kann; über den Gebrauch des
mobilen mp3-Players, der als Wegbegleiter zu Schule und Arbeit oder durch den
Joggingparcours fungiert; die musikalische Beschallung in Kaufhäusern und Wartehallen;
Musik in Cafés, Restaurants und Diskotheken; bis hin zu den Hunderten von
Softwareprogrammen bzw. Applikationen, die es im Bereich Musik mittlerweile für PC und
Internet bzw. Smartphones gibt. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese
mannigfaltigen
Zugangsmöglichkeiten zu Musik in kultureller und gesellschaftlicher
Hinsicht haben. Dass sie Auswirkungen haben, merkte bereits 1926 Heinrich Besseler an:
Die Frage ist vielmehr, in welchen Weisen uns Musik im allgemeinen zugänglich
wird oder werden kann. Jede derartige Zugangsmöglichkeit muß sich naturgemäß
auch in bestimmten gesellschaftlichen Formationen ausprägen, und gerade dort
wird ein Wandel am unzweideutigsten hervortreten. 10
Walter Benjamin schrieb, dass die „Aura“, die an ihr „Hier und jetzt“11 gebunden ist - die also
im Bereich Musik durch ihre Einmaligkeit in der Live-Aufführung bestimmt wird - sich mit
der technischen Reproduzierbarkeit verflüchtigt.12 Ein Prozess der sich vor allem seit der
Einführung der Vinyl-Schallplatte und verstärkt im digitalen Zeitalter beobachten lässt.
Benjamin lag aber falsch, als er weiter fortfuhr, dass „die Reproduktionstechnik (…) das
Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition“13 ablöse, bzw. dass „die technische
Reproduzierbarkeit des Kunstwerks“ dieses „von seinem parasitären Dasein am Ritual“
emanzipiere.14 Auch heute, im digitalen Zeitalter, hat und erfüllt Musik Funktionen, ist Musik
von Traditionen und Ritualen geprägt, auch wenn diese im Laufe der Zeit weitreichende
Veränderungen erfahren haben.15
10
Besseler, Heinrich (1926): S.36.
Benjamin, Walter (1993): S. 25.
12
Die Aura sah Benjamin definiert durch den Kultwert eines Kunstwerks in Kategorien der raum-zeitlichen
Wahrnehmung (Vgl. Benjamin, Walter (1993): S. 16).
13
Benjamin, Walter (1993): S.13.
14
Ebd. S.17.
15
Vgl. Rösing, Helmut (1998): S. 112. & insbesondere: North, Adrian / Hargreaves, David (1996). Letztere
haben in ihrer Studie die Funktionen untersucht, die Musik in verschiedenen Situationen (in der Diskothek,
während der Hausarbeit, beim Autofahren, …) für den Hörer erfüllt.
11
3
Doch nicht nur die Art und Weise wie Musik heute gehört wird, wurde durch die
Digitalisierung beeinflusst, auch die Distributionskanäle, also wie Musik überhaupt an den
Konsumenten und Rezipienten gelangt, haben sich gewandelt. Wurde Musik über viele Jahre
hinweg hauptsächlich, neben Radio und Musikprogrammen im Fernsehen, auf einem
Tonträger konserviert im entsprechenden Fachhandel erworben, lässt sich Musik heute längst
nicht mehr nur dort, sondern im lokalen Einzelhandel, ebenso wie digital über Online-Shops
(wie Amazon und iTunes), über Crossmarketing (wie der Rewe/Sony „Starzone“-Aktion16
oder der Aral/Universal „Rock On!“-Kampagne17) oder auch in der so genannten Cloud über
diverse Streamingdienste (wie Spotify, Napster oder Simfy) beziehen.
Digitale Technologien haben nicht nur dazu geführt, dass sich die Produktionsweisen und
Distributionswege von Musik radikal gewandelt haben, sie haben auch den gesellschaftlichen
und kulturellen Rahmen der Musikrezeption und des –konsums entscheidend geprägt und
verändert. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit diesen Veränderungen, mit besonderem
Fokus auf den Einfluss den digitalen Technologien hier zukommt. An der Definition Helmut
Rösings
orientiert,
meint
„Musikrezeption“ dabei
einen
„Prozess,
der
sich
als
Bedingungssystem gegenseitiger Abhängigkeiten zwischen den Bereichen Musik, Person und
Situation beschreiben läßt.“18 Ist mit Musikrezeption immer auch ein gewisser Grad der
bewussten Aufnahme von und Auseinandersetzung mit Musik verbunden, so meint dem
gegenüber Musikkonsum in dieser Arbeit die Nutzung von Musik in ihren verschiedensten
Erscheinungsformen. Damit sind sowohl Aspekte der zeitlichen Nutzung gemeint, als auch
Hörgewohnheiten, Bezugsquellen und die Medien über die Musik wahrgenommen wird.
Zunächst soll in Kapitel 2 ein Überblick über die Entwicklung der technischen
Musikreproduktion gegeben werden, angefangen bei der Umstellung von Schellack auf Vinyl,
in der, so die These der Arbeit, der Beginn einer zunehmenden Technisierung des Hörens am
deutlichsten hervortritt, über die Einführung des Magnettonbandes, mit dem technisch
generierte Klangwelten möglich wurden, die sich von einem realen Bezug zur Live16
Bei der von der Rewe Group initiierten Aktion „Starzone“, bekam man über einen begrenzten Zeitraum Ende
2011/Anfang 2012 ab einem Einkaufswert von 10 Euro ein Päckchen mit drei Star-Sammelkarten und einem
gratis Download. Auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite konnte man nach erfolgreicher Anmeldung den
auf der Sammelkarte enthaltenen Code einlösen und aus einem Angebot von ca. 500.000 Songs von über 12.000
Interpreten einen Song kostenlos erwerben. Die Aktion fand in Kooperation mit der Sony Music Group statt,
weshalb nur Songs von Künstlern heruntergeladen werden konnten, die bei Sony Music unter Vertrag waren.
17
Beinahe zeitgleich mit der Rewe „Starzone“-Aktion kooperierte die Aral AG mit Universal Music. Pro
Einkauf im PetitBistro erhielt man auch hier einen Gutschein, der einem zum Download eines mp3-Songs von
Universal Music berechtigte.
18
Rösing, Helmut (1998): S. 113.
4
Aufführung immer mehr loslösten und ihren Bezug in ihrer eigenen Technizität wiederfanden
bis hin zur Digitalisierung, mit der, so eine weitere These, die Musik, losgelöst von jedem
physischen Medium, zu einer Repräsentation ihrer selbst wird.
In Kapitel 3 soll schließlich der Fokus auf den digitalen Technologien und ihrem Einfluss und
ihren Auswirkungen auf Musikkonsum und –rezeption liegen. In einer Art Kartographie des
Feldes sollen unter soziokulturellen, musikwissenschaftlichen und, nur wo es der Gegenstand
der Betrachtung verlangt, auch ökonomischen Aspekten neue Formen des Zugangs zu, des
Umgangs mit und der Rezeption von Musik betrachtet werden.
Eine Zusammenfassung der zentralen Punkte erfolgt schließlich in Kapitel 4.
2 Vom Vinyl zu Nullen & Einsen
2.1 Vinyl: Beginn einer Technisierung des Hörens
Wenn der berühmte Pianist Gerald Moore in seinen Memoiren die Vorgänge während einer
Grammophon-Aufnahme schildert, bekommt man nicht nur eine gute Vorstellung davon, was
für eine Erleichterung, ja Revolution, die Einführung der LP einige Jahre später für die
Musiker sein sollte, sondern auch für die Rezipienten einer solchen Aufnahme. Mit 12 Zoll
Durchmesser und einer Wiedergabegeschwindigkeit von 78U/min wurde eine Spieldauer von
maximal 4 Minuten und 30 Sekunden erreicht, was ganz entscheidenden Einfluss auf das
Aufnahmeverfahren hatte:
Da ein Symphonie- oder Sonatensatz auf einer Plattenseite zu wenig Platz hatte,
mußte der Satz mittendrin unterbrochen werden – manchmal gerade bei einer
unaufgelösten Dissonanz. Dieser Absatz war ganz unerträglich selbst für uns
einfache Leute. Bei kürzeren Stücken wurde deshalb oft das Tempo in grotesker
Weise beschleunigt, bloß damit die Aufnahmedauer für die Platte reichte. Wenn das
rote Licht aufleuchtete, verloren wir keine Sekunde – wir legten gleich los.
Sprinter in einem Hundertmeterlauf konnten nicht schneller starten als wir.
19
Moore, Gerald (2003): S. 64.
5
19
Für die Rezipienten war es nicht nur ein mühseliges Unterfangen, die Platten alle vier
Minuten umdrehen zu müssen20, es störte durch die Unterbrechung natürlich zum einen den
fortlaufenden Hörgenuss eines Stückes und konnte zum anderen, bedingt durch die
Aufnahmesituation, mitnichten die Interpretation eines klassischen Stückes sein, die der
Komponist ursprünglich vor Augen hatte, bzw. wie man sie im Konzert zu hören bekam, wo
die Musiker nicht der Reglementierung der Spielzeit eines Tonträgers unterlagen.21
Peter Goldmark, der vornehmlich Interesse an klassischer Musik hatte und jener Zeit bei
CBS22 Leiter einer Forschungsgruppe war, fand heraus, dass „90% aller Symphonien auf
einer Platte mit 45 Minuten Gesamtspielzeit untergebracht werden konnten“23. Für die von
seinem Forschungsteam entwickelte und 1948 vorgestellte Langspielplatte (kurz LP) von
30cm Durchmesser und maximal 25 Minuten Spieldauer pro Seite24 bei einer Drehzahl von
33 1/3 U/min bedeutete das eine viel feinere Tonschrift, als dies bei der Schellackplatte der
Fall war.25 Da ausschließlich das Plattenmaterial darüber bestimmte, wie stark die
Schallschrift verkleinert werden konnte, wählten Goldmark und seine Forschungsgruppe für
ihre LP einen Thermoplast, Polyvinylchlorid oder auch kurz PVC26, dessen Oberflächenstruktur so fein war, dass eine Verringerung des Rillenabstandes von 0,3mm bei der
Schellackplatte auf 0,1mm bei der LP und eine Verringerung der Rillenbreite von 0,13mm auf
0,7mm erreicht wurde.27 Während die Lebensdauer einer Schellackplatte zwischen 75 und
125 Abspielungen lag, bevor durch das Gewicht des Tonabnehmers die Platte größtenteils
zerkratzt war28, Schellackplatten ohnehin sehr leicht zerbrechlich waren und zudem auch ein
stattliches Gewicht aufwiesen29, versprachen die neuen Vinyl-Schallplatten mit ihrem
20
Es gab zwar schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts automatische Plattenwechsler, aber längst nicht jeder
Haushalt besaß so ein Gerät. Auch versprach dies für den Rezipienten zwar physisch mehr Komfort, der
Hörgenuss wurde durch den Wechsel der Platte dennoch unterbrochen.
21
Dazu Fred Gaisberg: „There was no pretence of using the composers's score; we had to arrange it for wind
instruments [largely] and all nuances (such as pianissimo effects) were omitted...“ (Zitiert nach: Moore, Jerrold
Northrop (1999): S. 239).
22
Kurz für „Columbia Broadcasting System“
23
Bruch, Walter (1983a): S.90.
24
Zwar hatte Edison bereits 1926 mit seiner „Long Playing Diamond Disc“ eine Platte von 40 Minuten
Gesamtspielzeit vorgestellt, die Platte konnte sich jedoch nicht durchsetzen; unter anderem, weil die
Konsumenten nicht dazu bereit waren, ihre Geräte für viel Geld erneut umzurüsten.
25
Vgl. Bruch, Walter (1983a): S.90.
26
In den 80er Jahren sollte sich das Wort „Vinyl“ umgangssprachlich für die Polyvinylchloridplatte, bzw.
Vinylplatte oder auch Schallplatte einbürgern.
27
Ebd.
28
Vgl. Millard, Andre (2005): S. 203.
29
Wie bereits erwähnt, wurde der Grad der Rillenverkleinerung und damit auch die Spielzeit, die auf eine Platte
passte, vom Tonträgermaterial bestimmt. Um dem Auflagendruck von bis zu 300g standzuhalten, mussten
Schellackplatten also eine entsprechende Dicke aufweisen. Edisons „Long Playing Diamond Disc“ wies bspw.
ca. 6mm Dicke auf und wog um die 460g, aber auch die Standard 12-inch Schellackplatten wogen, je nach
Pressung, durchschnittlich um die 200g. Durch die elektrischen Tonabnehmer konnte der Auflagendruck um
6
widerstandsfähigerem und dennoch leichtem Material eine weitaus längere Lebensdauer,
einfachere Handhabbarkeit und weniger Stauraum, bzw., wie es in späteren Kapiteln im
Zusammenhang mit digitalen Medien heißen wird, weniger „Speicherplatz“.30 Beachtlich war
auch die Entwicklung der Klangqualität. War ein Signal-Rausch-Verhältnis von 30dB für eine
Schellackplatte schon sehr gut, so wuchs der Abstand mit den Vinylplatten auf 55 bis 60dB.31
Zeitgleich mit Columbia arbeitete auch RCA32 an einem neuen Plattensystem, welches 1949
vorgestellt wurde und die Unannehmlichkeiten der kurzen Spielzeit pro Seite lösen sollte.
Beworben wurde ein System aus kostengünstigen, handlichen Platten zusammen mit einem
Abspielgerät, das „den weltweit schnellsten Plattenwechsler“33 versprach, wodurch eine
gefühlt längere Spielzeit erreicht werden sollte.34 Da man bei RCA der Meinung war, jedes
Musikstück in 5-Minuten-Abschnitte unterteilen zu können, wählte man für die neue Platte
als Spielzeit 5 Minuten und 20 Sekunden pro Seite.35 Die fertige Platte, ebenfalls
hauptsächlich aus PVC bestehend, hatte einen Durchmesser von 7 Zoll und drehte sich mit 45
U/min.36
Es folgte der so genannte „battle of the speeds“37, bei dem Columbia und RCA versuchten,
Verbraucher und Plattenfirmen von ihrem Format zu überzeugen.38 Schließlich wurde ein
1948 um ein 100faches verringert werden. Hochwertige Vinylplatten wogen dann bis zu 180g,
Standardvinylplatten deutlich weniger. (vgl. Millard, Andre (2005): S. 203 & insbes. auch: Bruch, Walter
(1983a): S. 90).
30
Vgl. auch: Belz, Carl (1972): S.54.
31
Vgl. Millard, Andre (2005): S.204.
32
Kurz für „Radio Corporation of America“
33
The Billboard (o.V.) (1950a): S. 20.
Wobei das Wechseln der einzelnen Platten, laut RCA, immerhin 5 Sekunden dauerte. Von einer kaum
merklichen Unterbrechung des Musikstückes kann also keine Rede sein. (Vgl. The Billboard (o.V.) (1950a):
S.20.)
34
Vgl. Bruch, Walter (1983a): S.91.
35
Ebd. Die effektive Laufzeit entsprach allerdings eher viereinhalb Minuten pro Seite.
36
Die unterschiedlichen Umdrehungszahlen gehen auf das amerikanische Stromnetz zurück. Blieb es bei den
ersten Plattenaufnahmen dem Aufnahmetechniker überlassen, den Gewichtsmotor für den Aufnahmeschnitt
einzustellen, war durch den weltweiten Austausch von Platten und Pressmatrizen bald eine Normung gefragt.
Als für den Antrieb der Plattenschneideapparatur auf Synchronmotoren übergegangen wurde, kam das 60HzNetz Amerikas ins Spiel. Ein Zweipolsynchronnmotor machte, an diesem Netz angeschlossen, in der Minute
3600 Umdrehungen. Durch ein Getriebe 46 zu 1 herabgesetzt, ergaben sich für den Schneidetellerantrieb
78,26U/min, bzw. abgerundet 78U/min. Eine von dem Motor angetriebene Schnecke, die im Verlauf einer
Umdrehung ein Zahnrad mit 46 Zähnen um einen Zahn weitertransportiert, konnte diese Untersetzung
störungsfrei realisieren. Besondere Bedeutung bekam dies mit der Einführung des Tonfilms, wo der
gleichbleibende Betrieb von Aufnahmekamera und räumlich getrennter Schneideapparatur gefordert war.
Ausgehend von einem vom Wechselstromnetz angetriebenen Synchronmotor mit 1800U/min wurde eine
Untersetzung von 54 zu 1 gewählt, was eine Drehzahl von 33,33333, also 33 1/3 U/min ergab. Für die 7-inch
Platte wählte man hingegen 45U/min, weil sich daraus eine ganzzahlige Untersetzung von 40 zu 1 ergab. (Vgl.
Bruch, Walter (1983): S. 56, 87f., 91f.).
37
The Billboard (o.V.) (1949) & The Billboard (o.V.) (1950b).
38
Vgl. The Billboard (o.V.) (1949) & The Billboard (o.V.) (1950a): S.11, 35 & The Billboard (o.V.) (1950b).
7
Kompromiss erzielt, der in der weiteren Entwicklung dazu führte, dass die LP zum
Standardformat für das Album (zunächst vornehmlich im Bereich der klassischen Musik)
avancierte und die 7-inch nicht nur zum Standardformat für die Single werden sollte39,
sondern auch „zum zentralen Medium“40 der Rock- und Popmusik41, was spätestens nach ihrer
Ablösung der 78rpm-Platte, ein Prozess der bis 1957 weitgehend abgeschlossen war42, der
Fall war.
In seinem frühen Buch zur Geschichte der Rockmusik stellt Carl Belz fest, dass Rock
einer der ersten Musikstile war, der nicht durch Live-Auftritte zu so großer Popularität kam43,
sondern ursprünglich und hauptsächlich durch sein physisches Medium, die Single, und deren
extensive Verwendung im Radiobetrieb.44 Auch war die Single in den 50er Jahren das
Medium der Jukeboxes und fand, auch aufgrund ihres erschwinglichen Preises, ihren Platz in
den Plattensammlungen, vornehmlich der jungen Generation, womit sie zu einem festen
Bestandteil der Jugendkultur jener Zeit wurde.45 Die LP hingegen, in den 50er Jahren noch
vornehmlich mit klassischer Musik bestückt oder eine Kompilierung bereits veröffentlichter
Singles darstellend, wurde zum Medium der Erwachsenen. Hal Cook, der auch von Belz
zitiert wird, schrieb in einem Artikel für die Billboard:
For more than a decade now, record companies have been making albums in 33
speed and aiming primarily at an adult market. They've been making singles in the
45 speed as well, and shooting mostly at the teen-agers.
The results of these policies have been that the general public identifies the 33 as
„good“ music, while it classified the 45 with the black leather jacket and
motorcycle set. While these identifications aren't altogether accurate, they are
firmly established in the public mind. 46
Auch erforderte die LP, ganz im Gegensatz zur Single, eine langfristigere Entscheidung,
nämlich die des 20- bis 25-minütigen linearen Hörens ein und desselben Künstlers.47 Belz
führt weiter aus, dass der Hörer sich selbstverständlich dieser Linearität entziehen und
39
Vgl. Billboard (o.V.) (1970): S. 3 & Belz, Carl (1972): S. 55.
Wicke, Peter (2009): S. 71.
41
Unter Rock 'n' Roll wurden damals verschiedene musikalische Stile und Ausdrucksweisen, wie Blues, Rhythm
and Blues, Gospel, Folk/Country und Jazz, zusammengefasst. (Vgl. Zakk, Albin (2001): S.12).
42
Vgl. Belz, Carl (1972): S.54 & Rolontz, Bob (1954)
43
Auch wenn die Wurzeln des Rock zweifellos in Live-Aufführungen liegen.
44
Vgl. Belz, Carl (1972): S.45f.
45
Vgl. Wicke, Peter (2009): S.71 & Wicke, Peter (2011b): S. 21ff.
46
Cook, Hal (1963).
47
Vgl. Belz, Carl (1972): S.55.
40
8
einzelne Songs aus der LP auswählen könne, dies jedoch dem Design der LP widerspräche.48
„The 33 medium implied a seriousness of purpose which, before the later 1960's, seemed
foreign both to the casualness of the 45 and to the folk immediacy of rock“.49 Hier klingt
bereits an, dass das Medium Single nicht nur prägend für den Musikstil des Rock ’n’ Roll und
den damit verbundenen soziokulturellen Ausformungen war, sondern auch der Hörer selbst
durch das Medium (mit-)konstituiert wurde. Jens Papenburg beschreibt diesen Prozess in
seiner Dissertation als „Technisierung des Hörens“, die er durch drei Punkte charakterisiert
sieht: Zum Einen wird für ihn Hören technisiert, „wenn es durch den Umgang mit
Technologien organisiert wird“, zum Zweiten, wenn „Hörtechnologien zwar überhört
werden, bzw. sich systematisch dem Hören entziehen, aber dennoch konstitutiv für das
Gehörte sind“ und zum Dritten, wenn „Hörtechnologien zwar überhört werden, aber dennoch
Konsequenzen für den Hörer haben“.50 Entstammte die Single also „der Idee Songs- im
besten Fall Hits - unterschiedlicher Interpreten automatisch in Serie zu spielen“ und verweist
insofern vornehmlich auf das Hören, mittels der Jukebox oder vom Radio-DJ, generierter
Playlisten, so steckt in ihr bereits eine Technisierung des Hörens, wie Papenburg
argumentiert.51 Im Gegensatz dazu, sollte es bei der LP um eine Simulation und
Privatisierung des Konzert-Erlebnisses gehen, in dem dieses in die Wohnzimmer der Hörer
transportiert wurde.52 Papenburg stellt fest, dass dies nur gelingen kann, wenn die dahinter
stehende Technologie „überhört“ wird und nicht durch „low fidelity oder durch die
Einforderung eines Plattenwechsels interveniert“.53
Nachdem Mitte der 50er Jahre die monaurale Platte durch einen Frequenzbereich bis
15.000Hz HiFi-Qualität erreichte hatte, wendete man sich verstärkt der Entwicklung einer
Schallplatte mit zwei Tonsignalen in einer Rille für die zweikanalige Stereowiedergabe zu.54
Stereo Sound sollte nicht nur ein Gefühl der räumlichen Anordnung von Interpreten und
Instrumenten auf der Aufnahme vermitteln, sondern im Kontrast zu Mono-Aufnahmen auch
einen Sound liefern der der Live-Darbietung zumindest in ihrer räumlichen Aufteilung ein
Stück entgegenkam.55 Die zwei vorherrschenden Schriftverfahren jener Zeit waren zum einen
Edison's Tiefenschrift, bei der die Schallschrift als mehr oder weniger tiefe Rille in die
48
Ebd.
Ebd.
50
Papenburg, Jens Gerrit (2011): S.12ff.
51
Ebd. S. 154f.
52
Vgl. Papenburg, Jens Gerrit (2011): S. 154f., 161f. & Wicke, Peter (2009): S. 53.
53
Papenburg, Jens Gerrit (2011): S. 161.
54
Vgl. Bruch, Walter (1983a): S. 100ff.
55
Austin, Leslie (1993): S. 31.
49
9
Matrize geritzt wurde, und zum anderen Berliner's - für die Dynamik eindeutig vorteilhaftere Seitenschrift, bei der mit konstanter Tiefe geschnitten wurde und die Schallschwingungen
eine seitliche Auslenkung der Rille bewirkten. Für die 1957 zum Industriestandard erklärte
und 1958 von mehreren Firmen eingeführte Stereoschrift56 wurde nun eine 45°/45°Zweikomponentenaufzeichnung gewählt, bei der sowohl die Tiefenschrift nach Edison, als
auch die Seitenschrift nach Berliner in Kombination zum Einsatz kam.57 Die bei dieser Schrift
entstehende V-förmige Rille enthält in einer Flanke die Informationen für das linke und in der
anderen Flanke die Informationen für das rechte Audiosignal, wobei jede Flanke einen 45°Winkel mit der Plattenoberfläche und einen rechten Winkel mit der gegenüberliegenden
Flanke bildet.58 Bereits 1960, zwei Jahre nach ihrer Einführung, machten Stereoaufnahmen
25% der verkauften Langspielplatten in Amerika aus.59 Popmusik-Veröffentlichungen
hingegen wurden noch bis 1964 mono abgemischt und erst in den 1970er Jahren ging man
dazu über, Singles im Stereo-Format zu veröffentlichen, da der jugendlichen Zielgruppe die
Stereotechnik zunächst kaum zugänglich war.60
Als Medium für Pop- und Rockmusik konnte sich die LP erst in den 60er Jahren etablieren.
Carl Belz bringt das mit einer Veränderung der Rockmusik an sich in Zusammenhang, wenn
er schreibt „rock's shift to LPs suggests (…) a growing artistic seriousness within rock music
itself. In larger development, rock has not denied the 45, but has grown beyond it“.61 Mit dem
Aufkommen von Konzeptalben - als zwar nicht erstes, wohl aber bedeutendstes ist „Sgt.
Pepper's Lonely Heartsclub Band“ der Beatles von 1967 zu nennen62 - wurde die
Langspielplatte zum zentralen Format des Popmusikmarktes, während die Single mit ihren
Albenauskopplungen als ihr Promotions-Instrument fungierte.63
56
Alan Dower Blumlein erfand das Stereoaufzeichnungsverfahren zwar bereits 1931, aber erst mit der
Entwicklung und qualitativen Verbesserung der LP konnte sich das Verfahren durchsetzen (Vgl. Wicke, Peter /
Ziegenrücker, Wieland / Ziegenrücker, Kai (2007): S. 695).
57
Vgl. Bruch, Walter (1983a): S. 100ff.
58
Ebd.
59
Ebd. S. 102.
60
Vgl. Wicke, Peter (2009): S. 72.
61
Belz, Carl (1972): S.56.
62
Als frühe Konzeptalben gelten beispielsweise auch Woody Guthrie's „Dust Bowl Ballads Vol. 1 & Vol. 2“,
1940 bei RCA Victor erschienen, oder Frank Sinatra's „The Voice of Frank Sinatra“, 1946 bei Columbia
veröffentlicht.
63
Vgl. Wicke, Peter (2009): S. 71f.
10
2.2 Das Tonband: Manipulationen von Zeit, Raum und Klang
Dass der Rock'n'Roll so anders klang, als das, was man bislang von Showgrößen wie Bing
Crosby, Frank Sinatra oder Dean Martin auf Platte kannte, war ganz entscheidend der 1949
beginnenden Umstellung der Musikproduktion auf die Magnettonbandtechnik zu verdanken.64
Sie ermöglichte nicht nur die Entstehung kleiner, unabhängig von den Plattenfirmen
agierender Aufnahmestudios, sondern gab den Produzenten und Aufnahmetechnikern auch
ein Werkzeug in die Hand, das den Sound der Musik ganz erheblich mitbestimmen und die
„Aufnahmetechnik als Instrument der Klanggestaltung“65 in den Fokus der Musikproduktion
rücken sollte. Oder wie Peter Wicke es an anderer Stelle formuliert: Die Audio-Technologie
wandelte sich aus einer „Reproduktionstechnik in eine Produktionstechnik“66. Der bereits
1950 von Les Paul angewandte „Tape Delay“-Effekt oder das 1954 von Sam Phillips
entwickelte „Slapback-Echo“, das den Aufnahmen von Elvis Presley ihren unverkennbaren
Sound gab, sind zwei berühmte frühe Beispiele dafür.67
Les Paul schrieb allerdings vor allem mit seiner Technik einer Mehrfachaufnahme, dem
„Sound-on-Sound“-Verfahren, mit dem er bereits vor Einführung des Magnettonbandes mit
einem Disc-Rekorder bis zu acht Schichten produzieren konnte, Geschichte.68 Nach seinen
Vorstellungen stellte 1955 die Firma Ampex den Prototyp eines Achtspur-Tonbandgerätes
(Ampex A300-8) her, das die synchrone Aufnahme einzelner Spuren erlaubte.69 Mit der
Mehrspurtechnik – Zwei- und Dreispurmaschinen wurden bereits Ende der 50er Jahre zum
Studiostandard – war es fortan möglich, Gesang und Instrumente, einzeln oder in kleinen
Gruppen, zeitlich getrennt auf separaten Spuren aufzunehmen und anschließend abzumischen.
Bedeuteten Studioaufnahmen vormals, dass Sänger und Instrumentalisten zusammen im
Studio standen und einen Song am Stück einspielten, der Rezipient einer solchen Aufnahme
also annähernd ein Dokument einer Live-Aufführung zu hören bekam70, so wurden diese
zeitlichen und räumlichen Grenzen durch das neue Verfahren aufgehoben. Peter Wicke
schreibt dazu:
64
Das Magnettonband wurde von AEG und BASF im Jahr 1933 entwickelt und im 2. Weltkrieg vor allem in der
Nachrichtentechnik eingesetzt. Nach Kriegsende fand das Magnettonband als Kriegsbeute seinen Weg in die
USA. (Vgl. auch: Bruch, Walter (1983b): S.43ff.)
65
Wicke, Peter (2011b): S.63f.
66
Wicke, Peter (2009): S. 80.
67
Vgl. Wicke, Peter (2011b): S. 66.
68
Vgl. Wicke, Peter (2011b): S. 67.
69
Ebd. S. 68.
70
Zumindest in ihrer zeitlichen und räumlichen Anordnung und abgesehen von den Einschränkungen, der eine
Aufnahme durch die gegebene Aufnahmetechnik unterlag, bzw. von der sie beeinflusst wurde.
11
Nachdem der Imperativ erst einmal gebrochen war, wonach die Musikaufnahme im
Studio ein möglichst realistisches Abbild der Studioperformance in Analogie zum
Live-Musizieren sein sollte, waren der Experimentierfreude keine Grenzen mehr
gesetzt. 71
Auf Magnettonband fixiert, wurde das Tonsignal „zu einem eigenständigen Aggregatzustand
akustischer Materie“72, so Wicke, was erstmals einen „direkten Zugang auf die physische
Materialität von Klang“73 erlaubte. Eine der wesentlichen Manipulationsmethoden, die
Tonbandmontage, wurde somit schon kurz nach Einführung des Magnettonbandes zum
Standard. Gelungene Passagen aus mehreren Aufnahmen konnten zu einer einzigen
zusammengeschnitten bzw. –geklebt werden, die dann auf ein Masterband überspielt wurde.74
Hinzu kamen immer neue technische Geräte, wie Bandschleifen-Hall und –Echo,
verschiedene Frequenzfilter, Flanger, Kompressor, Harmonizer oder Octavider, die den
Sound einer Aufnahme nicht einfach nur beeinflussen, sondern entscheidend prägen sollten.75
Leslie Austin schreibt dazu sehr treffend: „Recording technology changed from a
performance 'capturing' medium to a performance 'creating medium.“76 Die Manipulation
von Zeit, Raum und Klang an sich führten dazu, dass die Aufnahme zum „normativen
Paradigma der Musik“77 werden sollte, die live auf der Konzertbühne meist nur durch eine
„apparateintensive Rekonstruktion der zuvor im Studio produzierten Klanggestalten“78 in die
Nähe dessen gerückt werden konnte, was der Rezipient von der Studioaufnahme zu hören
gewohnt war.79 Die Digitalisierung in der Musikproduktion sollte dieser Entwicklung noch
einmal ganz neue Welten öffnen. Darauf soll jedoch erst in Kapitel 2.4 näher eingegangen
werden.
71
Wicke, Peter (2011b): S.68.
Wicke, Peter (2011a): S. 9.
73
Ebd.
74
Vgl. Ebd.
75
Vgl. Wicke, Peter (2001): S. 37.
76
Austin, Leslie (1993): S. 58.
77
Wicke, Peter (2011a): S. 15 & Wicke, Peter (2011b): S. 74.
78
Wicke, Peter (2011a): S. 1.
79
Welch zunehmenden Stellenwert die Arbeit im Tonstudio einnahm, spiegelt sich auch in der dort
zugebrachten Zeit wieder. Vom reinen Aufnahmetermin, zu dem die Musiker kamen, um innerhalb kurzer Zeit die Regel waren 3 Stunden Aufnahmezeit am Stück - ihre Songs aufzunehmen, entwickelte sich das Studio zu
einem Ort an dem nicht nur mit Sound experimentiert wurde, sondern manche Songs überhaupt erst entstanden.
Das war natürlich immer auch eine Frage des Geldes. Mussten sich selbst die Beatles am Anfang ihrer Karriere
noch an das strikte „3-hour time limit“ (vgl. Moore, Gerald (1963): S.63) der Aufnahmestudios halten,
verbrachten sie 1965 ganze Tage darin, um an ihren Songs zu feilen. (Vgl. Millard, Andre (2005): S. 296, 299).
Tina Turner, die 1963 unter der Regie von Phil Spector „River Deep, Mountain High“ aufnahm, berichtete über
die Aufnahmesession: „(…) gegen zwei Uhr nachmittags, machte ich dann die endgültige Aufnahme. (…) Dieses
Intro – 'When I was a little girl…' – ich hab das sicherlich fünfhunderttausendmal gesungen. (…) Es wurde tiefe
Nacht, ehe ich endlich das Studio verlassen konnte.“ (Turner, Tina (1986): S. 162) Die Aufnahme dieses einen
Songs kostete mehr als 22.000 US Dollar.
72
12
In den 70er Jahren entstand allerdings noch eine ganz andere Art von Zugriff auf die
physische Materialität von Klang. DJs wie Tom Moulton, Walter Gibbons und Jim Burgess
akzeptierten das dominierende Format des Songs nicht länger als fertige, abgeschlossene
Einheit, sondern als Material, welches es - von der Single auf Tonband überspielt - neu zu
kombinieren und abzumischen galt.80 War der Begriff „Track“ anfangs eine rein technische
Bezeichnung, die ihren Ursprung in der Kinematographie hatte81 und nach dem zweiten
Weltkrieg, mit dem Einzug des Magnettonbandes in den Tonstudios, auch für die Tonspur auf
selbigem stand, so galt er fortan ebenfalls als Bezeichnung für ein auf Schallplatte gepresstes
Musikstück, das den Charakter eines Halbfabrikats hatte, welches vom DJ in den Mix
gebracht wurde. Schon der Wandel der Begrifflichkeiten unterstreicht ein weiteres Mal die
zunehmende Technisierung im Umgang mit Musik. Die fertigen Remixe wurden zunächst auf
der 10-inch EP, später 12-inch Langspielplatte mit 45er Abspielgeschwindigkeit gepresst, was
ihnen einen deutlich größeren Dynamikumfang einbrachte, der in den räumlichen
Gegebenheiten der Diskotheken voll zur Geltung kam.82
2.3 Die Compact Cassette: Der mobilisierte Hörer
Obwohl das „reel-to-reel“83 Magnettonbandformat durch sinkende Preise bereits in den 50er
Jahren als Abspiel- und Aufnahmegerät für den Heimgebrauch zur Verfügung stand, stellte
sich seine Bedienung als zu umständlich heraus, um der Schallplatte ernsthaft Konkurrenz zu
machen.84 Erst mit Einführung der Philips „Compact Cassette“ im Jahr 1963 sollte ein
Medium auf den Markt kommen, das in der Folgezeit enorme Absatzraten verzeichnen
konnte.85 Das 3,81mm breite Magnettonband mit einer Spielzeit von 30min pro Seite, in ein
genormtes Plastikgehäuse verpackt und so klein und leicht, dass es in jede Hosentasche
passte, zeichnete sich durch seine leichte Handhabbarkeit und Robustheit aus und erfreute
sich so großer Beliebtheit, dass die Plattenfirmen ab 1976 ihre Produktionen parallel zur
Schallplatte auch auf Kassette anboten.86 Ihre Popularität verdankte die Kassette aber vor
80
Vgl. Brewster, Bill / Broughton, Frank (2006): S. 181ff. & Wicke, Peter (2009): S.72f.
Der Begriff „Track“ bezeichnet hier den Soundtrack, bzw. die Tonspur eines Films, die Sprache, Geräusche,
Soundeffekte und Musik enthält.
82
Vgl. Wicke, Peter (2009): S. 72.
83
Was - dem Mechanismus entsprechend - frei übersetzt soviel wie von „(Tonband-)Spule-zu-(Tonband-)Spule“
bedeutete.
84
Vgl. Millard, Andre (2005): S. 315.
85
Lag der Absatz bespielter Audiokassetten 1981 laut IFPI bei 510 Mill. Stück, so war diese Zahl 1990 auf
ganze 1440 Mill. Stück gestiegen (Vgl. Wicke, Peter (2009): S. 27).
86
Vgl. Wicke, Peter (2009): S. 73.
81
13
allem der Tatsache, dass sie nicht nur ein Abspiel- sondern auch ein Aufnahmemedium war.87
Schon der erste Kassettenrekorder auf dem amerikanischen Markt, der „Norelco CarryCorder“ von 1964, war, wie der Name schon andeutet, mit einer Aufnahmefunktion
ausgestattet.88 Die ausgiebige Nutzung der Aufnahmefunktion spiegelt sich auch im Absatz
der Leerkassetten wieder, deren Zahl teilweise um mehr als das doppelte über der Zahl der
bespielten Musikkassetten lag.89 John Dale, 1982 Hauptgeschäftsführer bei Fuji, sagte dazu:
(…) the problem they [the people, JK] 've been running into is that the selection
of titles they have to choose from (in pre-recorded) is not as broad as most
consumer's tastes, and the quality is so bad that people are reluctantly buying
the record they want and making their own cassettes. I think there are other
reasons people buy blank cassettes and record their own music as well. There
are an awful lot of people who, when they make up their own cassettes, put
together their own selection of favourite musical programming from a variety of
different labels – something I don't think the record companies could ever
compete with. 90
Die Möglichkeit Musik aus dem Radio aufzunehmen oder sich von geliehenen Kassetten oder
Schallplatten zu überspielen und sie nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen auf
der Kassette anzuordnen, sich also seine eigenen Kompilationen - oder „Mix-Tapes“, wie sie
genannt wurden - zu erstellen, weitete sich in den 80er Jahren zu einer regelrechten Kultur
aus, „in der individuelle Klangporträts entstanden, die in den sozialen Beziehungen als eine
Art affektiv-emotionale Visitenkarte fungierten“.91 Dies setzte einen Grad der Beschäftigung
mit dem Medium an sich voraus, den es so zuvor nicht gegeben hatte. Vor allem Jugendliche
machten von dieser Funktion Gebrauch und wurden von den Anbietern der Kassettenrekorder
auch explizit mit Slogans wie „zu Hause die neueste Hitparade selbst“ zusammenstellen
beworben.92
Ein weiterer ganz wesentlicher Aspekt, der mit der Einführung der Kassette und ihrer
Abspielgeräte einherging, war aber die neue Form von Mobilität. Portable Wiedergaberäte
gab es zwar schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, allerdings liegen die Differenzen vor
87
Ebd. S. 74.
Vgl. Millard, Andre (2005): S.317.
89
Vgl. Wicke, Peter (2009): S. 74.
90
Zitiert nach: Golden, Marcia (1982).
91
Wicke, Peter (2009): S. 74.
92
Zitiert nach: Weber, Heike (2008): S. 171.
88
14
allem hinsichtlich der Praktikabilität - beispielsweise zwischen
einem portablen
Koffergrammophon oder Ghettoblaster und einem Kassettenrekorder - auf der Hand. Darüber
hinaus besticht der Kassettenrekorder - beispielsweise gegenüber dem, in seiner Größe
durchaus vergleichbarem, Kofferradio - ganz eindeutig durch die Möglichkeit, seine eigens
zusammengestellte Lieblingsmusik abspielen zu können und zwar wann man möchte und wo
man möchte. Dennoch hieß „mobiles Hören“ in den 1970er Jahren vor allem, Musik im Auto
zu hören, das von der Industrie recht schnell mit entsprechendem Equipment (Kassettendeck,
Equalizer, Endverstärker) ausgestattet wurde.93
Mit der Einführung des „Walkman“ von Sony 1979 bekam der Begriff „mobiles Musikhören“
eine völlig neue Bedeutung. Als portables Miniatur-Abspielgerät sollte es vor allem den
Jugendmarkt revolutionieren. Mit einem Frequenzbereich von 40Hz bis 12kHz94 konnte er
den audiophilen Vinylhörer zwar erst einmal nicht überzeugen95, das war zunächst aber auch
gar nicht das angestrebte Ziel. Bei seiner Vorstellung in Tokio präsentierten Jugendliche auf
Rollschuhen und in Zweisamkeit hörende Pärchen das Gerät96, was eindeutig seine Qualitäten
wie sportliche Mobilität durch praktikable Größe und Gewicht (der Walkman wog 390g und
maß 8,9cm×13,2cm×2,9cm), sowie die Möglichkeit des gemeinsamen, ungestörten
Musikgenusses, gegeben durch zwei Kopfhöreranschlüsse, betonen sollte.97 Michael
Golacinski, seinerzeit Marketing Coordination Manager bei Maxell, kommentiert die
Entwicklung 1982 folgendermaßen:
A revolution is occurring. For a long time people enjoyed music as passive
entertainment – as a home kind of thing. If they wanted quality sound, they were
limited to their living rooms. And when suppliers introduced personal stereos and
stereo portables, people discovered they could take their music with them. 98
Auf dem Tonträger gegenständlich gemacht, erlebte Musik bereits mit Schallplatte, Radio und
Tonbandgerät eine Integrierung in den Alltag des Menschen, mit dem Aufkommen portabler
Miniatur-Audiogeräte sollte diese jedoch eine enorme Verstärkung und Musik in ihren
Funktionen tiefgreifende Veränderungen erfahren.
93
Vgl. Weber, Heike (2008): S. 175.
Traiman, Stephen (1979).
95
Auch verfügte der erste Walkman noch nicht über ein Rauschminderungsverfahren, wie Dolby.
96
Vgl. Weber, Heike (2008): S. 177.
97
Vgl. Traiman, Stephen (1979) & Weber, Heike (2008): S. 176.
98
Zitiert nach: Golden, Marcia (1982).
94
15
Michael Bull, der sich in zahlreichen Arbeiten mit dem Einfluss von Technik auf auditive
Erfahrungen - insbesondere auf die Rolle mobiler Audioabspielgeräte - befasst, argumentiert,
dass „personal stereos“99, wie der Walkman, zu einem entscheidenden Werkzeug im Alltag
der Nutzer werden, die ihn hier nicht nur zur zeitlichen und räumlichen Strukturierung und
Manipulation nutzen100, sondern auch als ein Mittel der Abgrenzung zwischen sich und ihrem
Umfeld101, sowie zur gezielten Beeinflussung von Gedanken und Gefühlsleben102. Dies sind
ganz entscheidende Aspekte, die im digitalen Zeitalter mit der Einführung des iPod und
portabler MP3-Player noch einmal eine Verstärkung erfahren sollten und auf die deshalb in
Kapitel 3.2.2 ausführlicher eingegangen werden soll.
2.4 Von Nullen & Einsen: Die Anfänge der Digitalisierung
Wurden im akustischen Zeitalter Schallwellen, über eine Membran gelenkt, mechanisch in
Wachsmatrizen kopiert bzw. graviert und im elektrischen Zeitalter in elektrische Wellen
umgewandelt, die sich wiederum in den Rillenauslenkungen der Schallplatte manifestiert
sahen bzw. in der spezifischen Anordnung von Magnetteilchen auf dem Magnettonband, so
wird im digitalen Zeitalter das Audiosignal in bestimmten Zeiteinheiten abgetastet und die
dabei gemessenen Werte als binäre Zahlenwerte dargestellt.
Bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts begannen Wissenschaftler in den Laboratorien
der amerikanischen Telefongesellschaften digitale Methoden der Klangübertragung zu
erforschen. Basierend auf einem Puls-Code-Modulationsverfahren (kurz „PCM“) sollten so
zeit- und wertkontinuierliche analoge Signale (Schallwellen) in zeit- und wertdiskrete digitale
Signale (eine Folge von Nullen und Einsen, in Form von Spannung oder keiner Spannung)
umgewandelt werden. Gespeichert wurde dabei aber nicht der gesamte Schallwellenverlauf,
sondern nur, durch eine zuvor zeitlich festgelegte Rasterung erzeugte, Abtastwerte, so
genannte „Samples“. Die Qualität des digitalen Signals ist dabei abhängig von der
Engmaschigkeit dieser Rasterung.
1962 ging das erste PCM-basierte Übertragungssystem an den Start.103 Möglich wurde
das erst durch die erstaunlichen Fortschritte in der Transistor- und Halbleitertechnik104, da die
99
Bull verwendet diese Terminologie um die Verwendung des Markennamens „Walkman“ für portable
Miniaturabspielgeräte zu umgehen.
100
Vgl. insbes. Bull, Michael (2000): S. 28-37, 55-68.
101
Vgl. insbes. Ebd. S. 28-37, 71-83.
102
Vgl. insbes. Ebd. S. 39, 43-54.
103
Vgl. Millard, Andre (2005): S.346f.
16
Puls-Code-Modulation integrierte Schaltkreise verwendet, um analoge Audiosignale in
digitalen Code umzuwandeln.105 In den 70er Jahren begannen Unternehmen in den USA,
Europa und Japan mit digitalem Sound zu experimentieren und ihn auf Videoband, das über
eine größere Speicherkapazität verfügte als das Tonband, zu speichern.106 1977/78 stellten
sowohl Philips als auch Sony Prototypen eines Digitalen Soundsystems vor, das eine
Laserdisc als optisches Speichermedium verwendete.107 1979 trafen die beiden Konzerne die
Entscheidung, ihre Techniker gemeinsam an der Entwicklung eines optischen Disc-basierten
Tonträgers arbeiten zu lassen. Das Resultat wurde 1981 vorgestellt und ist bekannt: Nach
etlichen Sitzungen hatte man sich auf die Spezifikationen des neuen Mediums – der Compact
Disc („CD“) – geeinigt.108 Da die Compact Cassette ein so großer Erfolg war, beschloss man,
dass die CD nicht viel größer sein dürfe und einigte sich auf einen Durchmesser von 12cm.109
Die Analog/Digital-Umwandlung sollte mit einer Abtastrate von 44,1kHz bei einer Auflösung
von 16Bit erfolgen, was bedeutet, dass 1.411.200Bits an Informationen pro Sekunde generiert
werden, oder anders ausgedrückt, das Ausgangssignal wird 44.100 mal in der Sekunde
abgetastet und für jeden Abtastwert werden 16Bit verwendet.110 Damit passte der
Übertragungsbereich zum menschlichen Hörspektrum.111 Die CD konnte bis zu 75 Minuten
Musik speichern112, womit sie fast alle anderen Tonträgersysteme bei weitem übertraf, und
hatte ein Signal-Rausch-Verhältnis von 96db113, was sie im Prinzip zu einem störfreien
Tonträger machte.114 Die Datenspur auf einer CD verläuft spiralförmig von innen nach außen
(also genau umgekehrt zur Mikrorille der Schallplatte) und besteht aus mikroskopisch kleinen
104
Halbleiterspeicher sind Datenspeicher, die aus Halbleitern bestehen. Transistoren sind elektronische
Halbleiter-Bauteile zum Schalten und Verstärken von elektrischen Signalen, das heißt, sie können den Strom der
sie passiert verändern. Werden mehrere Transistoren zusammengesetzt können sie logische Schaltkreise bilden,
die zusammengesetzt wiederum Prozessoren bilden. Bereits 1971 konnten in einem Mikroprozessor (im Intel
4004) 2300 Transistoren untergebracht werden. Zum Vergleich: Der Intel Itanium 2 Tukwila von 2010 bringt es
auf 2.046.000.000 Transistoren – und das auf einer Fläche von wenigen Nanometern. (Vgl. Klemmt, Andreas
(2012): S. 6).
105
Vgl. Millard, Andre (2005): S. 348.
106
Ebd. S. 349.
107
Vgl. Immink, Kees (1998): S. 2.
108
Vgl. Ebd. S. 2-3.
109
Vgl. Ebd.
110
Bestimmung der Bitrate: 44.100Hz (Samling-Rate)×16Bit (Samling-Tiefe)× 2 (Kanäle) = 1.411.200 Bits/
Sekunde. Die Bitrate liegt heute meist bei 128, 192 oder 256 kbits. Je höher die Bitrate, desto besser die
Audioqualität.
111
Vgl. Immink, Kees (1998): S. 2.
112
Ein hartnäckiges Gerücht bezüglich der Länge der CD besagt, dass Sony’s damaliger Vizepräsident Norio
Ōga sich wünschte, dass zumindest Beethovens Neunte Sinfonie auf die CD passen solle. Die längste zur
Verfügung stehende Version von Wilhelm Furtwängler aus dem Jahr 1951besaß eine Spieldauer von exakt 74
Minuten, weshalb angeblich auch die CD zu ihrer seltsamen Abspielzeit gelangte. Laut Kees Immink, der direkt
an der Entwicklung der CD beteiligt war und dem in dieser Frage daher zweifelsohne eine gewisse Kompetenz
zugeschrieben werden kann, sind diese und ähnliche Gerüchte aber Unsinn.
113
Zum Vergleich: Vinylplatten kamen auf ein SRV von 55 bis 60dB.
114
Vgl. Millard, Andre (2005): S. 353.
17
Vertiefungen („pits“) und Flächen („lands“), auf die eine reflektierende Aluminiumschicht
aufgebracht wird. Da CDs von unten durch einen Laser abgetastet werden erscheinen die
„pits“ als Erhöhungen und werden nun als „bumps“ bezeichnet. Vereinfacht ausgedrückt,
kommt es bei der Abtastung dieser Höhenunterschiede durch den Laser zu einer
Phasenverschiebung, sodass vom „bump“ kein Licht reflektiert wird. Durch dieses
„Reflexion/keine Reflexion“-System“ ergibt sich ein binärer Code „1/0“, der durch einen
Decoder schließlich wieder in analoge Tonsignale umgewandelt werden kann.115
Neben den enormen Innovationen hinsichtlich der Klangqualität, war es für den Nutzer ein
großes Novum, die Tracks einer CD nun direkt auswählen zu können. Natürlich konnte man
auch schon die Kassette vor- und zurückspulen, das war aber nicht nur zeitintensiv, sondern in
der Titelsuche auch recht mühsam.116 Kein Vergleich also zur Möglichkeit seine Anlage
bequem vom Sofa aus bedienen und nach Belieben die gewünschten Titel auswählen zu
können. Zusammen mit dem Aufkommen von Infrarot-Fernbedienungen konnte der Nutzer
mit der neuen Technik nun gewissermaßen eine erste Form von „music-on-demand“ genießen
und erlangte damit, nach den Möglichkeiten, die die Kassette bot, ein weiteres Stück
Selbstbestimmung in der Art und Weise wie er Musik konsumieren und rezipieren wollte.
Andre Millard nennt als weitere und ja sogar wichtigste Errungenschaft, die mit dem digitalen
Aufnahmeverfahren einherging, die Realisierung des Traums „of a nondestructive system of
reproduction“117, da im Gegensatz zu Vinyl-Platte und Magnettonband, das häufige
Abspielen einer CD zu keinen Verschleißerscheinungen führt. Er führt weiter aus, dass „In
principle it [the digital recording, JK] will last forever, and each playback will sound as pure
as the first.“118 Das ist so natürlich nicht ganz richtig. Ebenso wie Vinylplatten aus den
1960er Jahren, bei entsprechender Sorgfalt in Umgang und Lagerung, auch heute noch - wenn
auch nicht in exakt gleicher Qualität - abgespielt werden können, ist es umgekehrt möglich,
dass die CD durch falschen Umgang oder unsachgemäße Lagerung nicht mehr (fehlerfrei)
gelesen werden kann.119 Doch selbst „Unter idealen Bedingungen“120 und trotz optischer
115
Vgl. auch Abbildung auf Millard, Andre (2005): S. 354-355.
Es war natürlich auch bei der Schallplatte theoretisch möglich, den Tonabnehmer an beliebiger Stelle
aufzusetzen, die Gefahr dabei die Platte zu beschädigen war aber viel zu groß, als dass dies wirklich zur Praxis
wurde. Sinn machte dies, schon aus ihrer Funktion heraus, lediglich bei der in den 70er Jahren entstandenen
Maxi-Single, die vor allem in der DJ-Kultur zum Einsatz kam. Die 10 bzw. 12-inch Langspielplatten, abgespielt
mit 45er Geschwindigkeit wiesen einen weiter geführten Schnitt auf, der bei diesem Durchmesser nicht nur
einen höheren Dynamikumfang zur Folge ahtte, sondern auch für besser sichtbare Rillen und damit eine leichtere
Positionierung der Nadel sorgte.
117
Millard, Andre (2005): S. 353f.
118
Ebd. S. 354
119
Vgl. Groth, Susanne / Uhl, Alexander (2007).
116
18
Abtastung, gibt der Leiter des Lehrgebietes Multimedia und Internetanwendungen der
Fernuniversität Hagen, Professor Matthias Hemmje, einer CD lediglich „50 bis 80 Jahre
Lebensdauer“121, da man den langsamen Zersetzungsprozess einer CD nicht aufhalten könne.
Es bleibt die Frage, ob also nicht sogar Vinylschallplatten im Vergleich und auf lange Sicht
die längere Lebenserwartung haben.
Die CD jedenfalls wurde zum vollen Erfolg für die Plattenindustrie: 1990, neun Jahre
nach ihrer Einführung, wurden mit einem Absatz von 785 Millionen Stück bereits doppelt so
viele CDs verkauft, wie alle anderen Tonträger zusammengenommen.122
Für die Arbeit im Tonstudio eröffneten sich mit der Digitalisierung von Musik aber noch ganz
andere Dimensionen. Ist während einer Aufnahme ein Take - das kann eine Strophe, ein
Instrumentalsolo oder auch eine noch kleinere Einheit sein - besonders gut gelungen, kann er
einfach kopiert und immer dann eingefügt werden, wenn er im Song auftaucht.123 Diese
Manipulationsmethode wurde zwar auch schon mit dem Tonband angewendet, war aber
ungleich mühseliger und kaum mit einer solchen Präzision zu bewerkstelligen. Auch waren
Kopiervorgänge auf Tonband immer mit einem Qualitätsverlust verbunden, selbst wenn
dieser nur vermeintlich gering war.124 Auch andere Manipulationstechniken, die bereits mit
dem Tonband als Ausgangsmaterial angewendet wurden, konnten nun viel schneller, leichter,
präziser und innovativer, von Algorithmen gesteuert, ausgeführt werden: Die unabhängige
Manipulation von Tempo und Tonhöhe beispielsweise, oder Echoeffekte, Frequenzfilter,
Flanger, Phaser, Choruseffekte, usw.125 Da Klang in seiner binären Repräsentation in
kleinsten Einheiten manipuliert werden kann, eröffneten sich im Studio aber auch solch
mikroskopisch kleinste Bearbeitungsmöglichkeiten wie:
…trimming out a bit of fret buzz, or a lip smack before a line is sung… More
extreme microscopic editing includes piecing together individual notes or
syllables of a performance, or doing tricks such as splicing the sound of a
human inhaling before each synthesizer phrase. 126
120
„Eine 'Lagerung unter idealen Bedingungen' hieße jedoch, dass die CDs nicht angefasst und staub- sowie
lichtgeschützt in klimatisierten Räumen aufbewahrt werden müssten, deren Temperatur 18 Grad Celsius nicht
übersteigt.“ (Groth, Susanne / Uhl, Alexander (2007)).
121
Zitiert nach: Groth, Susanne / Uhl, Alexander (2007).
122
Vgl. Wicke, Peter (2009): S. 75.
123
Vgl. Austin, Leslie (1993): S. 71.
124
Ebd.
125
Katz, Mark (2010): S.148.
126
Zitiert nach Austin, Leslie (1993): S. 72.
19
Dem nun schon so viele Jahre angewandten Overdubbing taten sich im digitalen Gewandt
gänzlich neue Optionen auf. Mark Katz nennt als Beispiel Natalie Cole, die 1991 das Duett
„Unforgettable“ mit ihrem bereits 1965 verstorbenen Vater Nat „King“ Cole veröffentlichte.
Obwohl die beiden nie zusammen eine gemeinsame Aufnahme gemacht hatten, ermöglichten
es die erhaltenen Tonbänder des Jahrzehnte zuvor von ihrem Vater aufgenommenen Songs,
die beiden im Studio zu vereinen.127 Auch zwischen Charles Aznavour und Edith Piaf kam es
mit „Plus bleu que tes yeux“ zum virtuellen, im Studio kreierten Duett128 und Elvis Presley
fand sich auf „Christmas Duets“129 gleich mit mehreren Damen (u.a. LeAnn Rimes, Amy
Grant und Olivia Newton-John), denen er nie begegnet war, im Duett wieder.
Zeigten die im Studio geschaffenen, von - seit der Einführung des Magnettonbandes zunehmender Technizität geprägten, klanglichen Ereignisse bald schon gar keinen Bezug
mehr zu einer ihnen vorangegangen Aufführungspraxis, so erhielten sie in ihrer binären
Repräsentation eine noch größere Abstrahierung. Da jegliche Form von digitaler, also binärer
Repräsentation immer lediglich genau das sein kann - eine Repräsentation, eine Darstellung
dessen, was digital kodiert oder (man denke an Synthesizer) simuliert ist, kann auch digitale
Musik immer nur eine Repräsentation, ein Verweis auf ihren analogen Ursprung sein. Für
Leslie Austin hat diese Repräsentation profunde Auswirkungen darauf, wie wir Musik
wahrnehmen und auf sie reagieren.130 Er argumentiert, dass wir, sowohl physiologisch als
auch neurologisch, auf digital dekodierte Musik anders reagieren, als auf akustische oder
analog aufgenommene.131
Both acoustic and analog musical sounds have, as part of their innate structure,
a continuity of flow in time. We 'hear' their uninterrupted sound waves, literally
and physically replicated in the analog recording process, and interpret them as
musical sounds.
Because digital musical sounds are actually a stream of mathematical sound
measurements alternating with silence (and not a continuous wave), they do not
have the same uninterrupted flow of musical sound, but are experienced by the
body as a series of very rapid starts and stops. 132
127
Vgl. Katz, Mark (2010): S. 48.
Charles Aznavour – Edith Piaf: „Plus bleu que tes yeux“ auf: Charles Aznavour: „Plus bleu“. Audio CD.
EMI, Holland, 2003.
129
Elvis Presley: „Christmas Duets“. Audio CD. Sony, USA, 2009.
130
Vgl. Austin, Leslie (1993): S. xx.
131
Vgl. Ebd. S. xx f.
132
Ebd. S. xxi f.
128
20
Inwiefern und ob überhaupt der menschliche Körper physiologisch und neurologisch auf
digitalisierte Musik anders reagiert als auf analoge, soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein,
unbestritten erscheint jedoch, dass nach der Auflösung der raum-zeitlichen Bindung von
Musik an ihre Aufführung, nun die Loslösung von Musik an ein ihr zugrunde liegendes
physisches Medium erfolgte.
3 Music in the Cloud
3.1 mp3: Das entfesselte Medium
"A new technology does not add or subtract something.
It changes everything"
Neil Postman133
Wenn in der Kapitelüberschrift von mp3 als Medium die Rede ist, dann kann damit natürlich
nicht länger ein physisches Medium gemeint sein, wie es Vinylplatte und Tonband waren.
Obwohl im heutigen Sprachgebrauch Ausdrucksweisen wie „einen Song 'auf' mp3 haben“
oder „eine soundso große mp3-Sammlung besitzen“ gebräuchlich sind, meint mp3 in
allererster Linie ein Format. Ein Format, das den Aufbau einer Audiodatei beschreibt. Von
denen gibt es sowohl in komprimierter als auch unkomprimierter, verlustfreier und
verlustbehafteter Form, mittlerweile eine ganze Menge - Windows Media Audio (wma), OggVorbis (ogg) oder Audio Interchange File Format (AIFF), um nur ein paar zu nennen.
Allerdings wird mp3 in dieser Arbeit, analog zu seiner gebräuchlich gewordenen Verwendung
im Alltag, als Synonym für digitale Audioformate verwendet.
Obwohl der Begriff des Mediums in der Musik auch in früheren Zeiten schon - neben seiner
Bedeutung als physischer Tonträger - den Umstand der Vermittlung innehatte, bekommt diese
Bedeutung im digitalen Zeitalter erst eine entsprechende Tragweite. Fungierten Schallplatte
und Tonband noch als physische Vermittler zwischen dem Künstler bzw. seiner Aufnahme
und dem Hörer, so kann behauptet werden, dass digitale Audioformate wie mp3 zunächst
einmal eine Sphäre der Vermittlung zwischen der Musik und einem (empfundenen)
physischen Träger bilden, ja einen solchen simulieren, und erst in zweiter Ebene Mittler
133
Postman, Neil (1992): S.18.
21
zwischen dem Künstler bzw. der technischen Reproduktion seiner Musik und dem Hörer sind.
Auch digitale Audioformate sind trotz ihrer Loslösung von einer physischen Materialität
keineswegs transparente Medien. Vor allem die Klangqualität, die abhängig von der Bitrate
stark variieren kann, spielt hierbei eine immanent wichtige Rolle. Inwieweit digitale Medien
überhört werden können, sie das Hören (mit-)konstituieren und den Alltag der Konsumenten
mitorganisieren soll nachfolgend untersucht werden.
Da hierzu an einigen Stellen unterschiedliche Studien134 herangezogen werden, sind vorab ein
paar Anmerkungen notwendig. Es gibt nur wenige bis gar keine Studien, die sich über einen
langen Zeitraum mit der Mediennutzung, speziell dem Musikkonsum und der -rezeption
beschäftigt haben, weshalb es schwierig ist, repräsentative Daten zu erhalten, die es möglich
machen, eine Entwicklung über längere Zeit zu verfolgen. Das liegt auch daran, dass
längerfristige Studien sehr aufwendig sind und sich mit der veränderten Medienlandschaft
und –nutzung auch die Fragestellungen über die Jahre immer wieder verändert haben. Die
herangezogenen Studien unterscheiden sich daher teilweise stark in Hintergrund,
demografischer Struktur, Art der Befragung und Repräsentativität, weshalb Ergebnisse
natürlich nicht direkt miteinander verglichen werden können. So wurden beispielsweise
einige Erhebungen jüngeren Datums über eine reine Internetumfrage durchgeführt, andere am
Telefon und wieder andere schriftlich oder persönlich. Auch erforderten einige
Fragestellungen von den Teilnehmern eine Selbsteinschätzung über einen vorangegangenen
Zeitraum (bspw. Fragen wie: „Was schätzen Sie, wie viele Tonträger Sie in den vergangenen
12 Monaten erworben haben“), die statistisch nicht nachgeprüft werden können. Ohne also
den Anspruch auf Repräsentativität zu erheben, sollen einige der Ergebnisse hier erwähnt
werden, weil sie dennoch einen guten Eindruck über Veränderungen in Musikkonsum und –
rezeption im Zusammenhang mit digitalen Medien vermitteln.
134
Bahanovich, David / Collopy, Dennis (2009), Bundesverband Musikindustrie e.V. (Hrsg.) (2012), Council for
Research Excellence (Hrsg.) (2009), Friedrichsen, Mike / Gerloff, Daniel / Grusche, Till / Damm, Tile von
(2004), Hägler, Thomas (2005), Jost, Ekkehard (1976), Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
(Hrsg.) (2001-2011), Noelle, Elisabeth / Neumann, Erich Peter (Hrsg.) (1956, 1965, 1974), Noelle-Naumann,
Elisabeth (Hrsg.) (1977), Noelle-Naumann, Elisabeth / Köcher, Renate (Hrsg.) (1993, 1997), Noelle-Naumann,
Elisabeth / Piel, Edgar (Hrsg.) (1983), North, Adrian / Hargreaves, David / Hargreaves Jon (2004), Schorb,
Bernd (Hrsg.) (2012), SevenOne Media GmbH (Hrsg.) (2005), UK Musik (Hrsg.) (2009).
22
3.1.1 Hintergründe
Die Anfänge der mp3-Entwicklung gehen bis in die 1970er Jahre zurück und haben ihren
Ursprung in der Idee eines digitalen Hörfunks. Weltweit forschten Entwicklerteams an der
Übertragung von Musik über Telefonleitungen. Die dabei anfallenden Datenmengen konnten
mit dem damaligen Stand der Technik aber noch nicht bewältigt werden. Dieser Meinung war
auch das Patentamt, das ein Patent zur Musikübertragung via ISDN, eingereicht von Dieter
Seitzer, seinerzeit Professor an der Universität Erlangen, ablehnte.135 Seitzer suchte daraufhin
einen Doktoranden, den er in Karlheinz Brandenburg fand, der sich mit passenden
Kompressionsmethoden beschäftigen sollte.136 1987 formierte sich schließlich eine
Forschungsgruppe aus Mitgliedern der Universität Erlangen-Nürnberg und des Fraunhofer
Instituts für Integrierte Schaltungen (IIS), um in Zusammenarbeit mit den AT&T Bell Labs
und Thomson137 bestehende Ideen zu bündeln und gemeinsam an Kompressionsmethoden zu
arbeiten.138 Ab 1988/89 erfolgte die Entwicklung innerhalb der ISO/IEC139 in deren
Untergruppe MPEG140 weiter.141 Wie der Name nahe legt, ist die MPEG eine Gruppe von
Experten, die sich mit der Standardisierung der kodierten Repräsentation von digitalen Audiound Videoinformation beschäftigt.142 MPEG-1 stellte dabei den ersten Standard zur
verlustbehafteten Video- und Audiodatenkompression dar und bestand aus drei Audio-Layern
für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Der dritte Audio-Layer betraf nun die Entwicklung
von Karlheinz Brandenburg und seinem Forschungsteam und sollte unter der Bezeichnung
mp3143 - mit dem Aufkommen des Internets - Musik- und Technikgeschichte schreiben.144
3.1.2 Technik
Beim Speichern von Audiodateien in CD-Qualität fallen sehr große Datenmengen an. Um
beispielsweise 1 Minute Audiomaterial mit einer Samplingrate von 44,1kHz und einer
Samplingtiefe von 16Bit in Stereoqualität zu archivieren werden ca. 10MB benötigt.145 Ein
Musikstück von 3,5 Minuten Länge kommt so auf über 35MB. Wenn man bedenkt, dass
Anfang der 1990er Jahre maximal 100MB Festplattenspeicher zur Verfügung standen, ist dies
135
Vgl. Cicero Online (o.V.) (2011).
Ebd., sowie Tonspion (o.V.) (2004).
137
Thomson fungiert heute unter dem Namen „Technicolor“ und war den 1980er Jahren ein wichtiger Hersteller
von Halbleitern.
138
Vgl. Tonspion (o.V.) (2004).
139
Kurz für: International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission.
140
Moving Picture Experts Group
141
Vgl. Millard, Andre (2005): S. 375f.
142
Vgl: MPEG-Webseite: http://mpeg.chiariglione.org/ (Stand: 01.09.2012).
143
Für MPEG-1 Audio Layer III bzw. in der weiteren Entwicklung MPEG-2 Audio Layer III.
144
Ebd.
145
44.100Hz (Samling-Rate)×16Bit (Samling-Tiefe)×2 (Kanäle)×60 (Sekunden) = 84672000Bit = 10.09369MB.
136
23
eine gewaltige Zahl. Um diese Größe nun zu komprimieren, kommen für den beim mp3Format verwendeten Kodierungsalgorithmus Erkenntnisse aus der
Psychoakustik zum
Tragen. Das dafür verwendete Perceptual-Audio-Coding-Modell (PAC) ist die Grundlage
aller Arten digitaler Audiokodierung und beruht auf drei Eigenschaften des menschlichen
Hörvermögens im Bereich seiner Hörfläche von 16Hz bis 20kHz: den Schwellenwerten im
Hörbereich und den frequenz- und zeitbasierten Maskierungen.
Sinustöne einer bestimmten Frequenz F Hz können vom Menschen nur über einer
minimalen Lautstärke S(F) dB gehört werden. Aus dieser Eigenschaft ergibt sich eine
Hörschwelle, deren maximale Sensibilität zwischen 2 und 4kHz liegt. Sinustöne unterhalb
dieser Hörschwelle werden nicht gehört und können herausgefiltert werden.146
Maskierung beschreibt die Überdeckung zweier Signale und das Unvermögen des
menschlichen Gehörs, sie zu erkennen oder zu unterscheiden. Für die Maskierung im
Frequenzbereich bedeutet das, dass bei zwei Tönen ähnlicher Frequenz, derjenige mit der
geringeren Amplitude nicht wahrgenommen wird.
Die Maskierung im Zeitbereich beruht auf der Tatsache, dass das menschliche
Hörsystem nach einem Signal bestimmter Lautstärke, nicht sofort dazu in der Lage ist,
Signale geringerer Lautstärke zu verarbeiten, sondern zunächst eine „Erholungszeit“
(Recovery Time) von ca. 5-20ms benötigt.147 Umgekehrt werden vor einem lauten Ton
Signale geringerer Lautstärke nicht wahrgenommen, weil der Aufbau der Wahrnehmung eines
Signals eine gewisse Zeit beansprucht. Dieses Phänomen wird als Post- bzw. Premasking
bezeichnet.148
Werden bei der Kodierung also Töne entdeckt, die unterhalb der Maskierungskurve im
Frequenzbereich liegen oder in der Wahrnehmungsaufbauphase vor lauteren Tönen bzw.
innerhalb der Recovery Time nach ihnen, so können sie herausgefiltert werden. Allein diese
drei Effekte ermöglichen eine Kompression, die 60% der Gesamtkompression149
ausmachen.150
Die so durch Komprimierung erzeugte Darstellung, macht nur gut einzwölftel des
Speicherplatzes einer CD aus.151 Ein durchschnittlicher Song, der nach diesem Verfahren
komprimiert wird, kommt so auf nur noch ca. 3MB. Von Bedeutung für den Verbraucher
146
Vgl. Mazzola, Guerino (2006): S. 84.
Ebd. S. 85.
148
Ebd.; Zu einer ausführlichen Beschreibung der physikalischen und psychoakustischen Grundlagen vgl.
Roederer; Juan (2000).
149
Nach der Kompression auf Grundlage des psychoakustischen Modells wird der Datenstrom noch quantisiert
und verlustfrei Huffman-komprimiert. Diese beiden Verfahren ermöglichen eine nochmalige Komprimierung um
20% (Vgl. Mazzola, Guerino (2006): S. 86).
150
Vgl. Mazzola, Guerino (2006): S. 85.
151
Vgl. Tonspion (o.V.) (2004).
147
24
sollte dies aber erst mit der Verbreitung von entsprechend ausgerüsteten PCs und
Internetanschlüssen in den Privathaushalten werden.
3.1.3 mp3 und die Anfänge der weltweiten Vernetzung
So wurden PCs in den 1990er Jahren nach und nach standardmäßig mit CD-ROM- und bald
auch CD-Brenner-Laufwerken ausgerüstet. Zunehmender Beliebtheit erfreuten sich
entsprechend CD-ROMs als Speichermedien. Auch wurden Festplatten immer größer und
kostengünstiger, während Mikrochips immer kleiner und leistungsfähiger wurden. Ganz
entscheidend war auch das Aufkommen so genannter CD-Ripper und mp3-Encoder, die es
ermöglichten, die Songs einer CD in mp3s umzuwandeln bzw. mp3s abzuspielen. Und mit der
Entwicklung des World Wide Web im Jahr 1989 trat auch das Internet seinen Siegeszug an.152
Diese Umstände ebneten den Weg für so genannte „P2P“-Filesharing-Netzwerke153, allen
voran Napster im Jahr 1998, die den weltweiten Austausch von Dateien, vor allem
Musikdateien, ermöglichen sollten. Dabei durchsuchte die zuvor installierte Software den
Heimrechner nach Musikdateien und sendete die Ergebnisse an einen zentralen Server im
Internet, wo auch die Angebote und Suchanfragen anderer Teilnehmer („Clients“) eingingen.
Konnte eine Suchanfrage von einem anderen Client erfüllt werden, stellte Napster eine
Verbindung zwischen den beiden her und die Musikdatei konnte kopiert werden. Napster
erfreute sich innerhalb kürzester Zeit so großer Beliebtheit, dass Mitte des Jahres 2000
ungefähr 10.000 Musikdateien pro Sekunde über das Netzwerk getauscht wurden und Anfang
2001, auf seinem Höhepunkt, 80 Millionen Benutzer registriert waren.154 Der weitere Werdebzw. Untergang von Napster und auch die ähnlich verlaufenden Entwicklungen anderer
Internet-Tauschbörsen, wie Gnutella, eDonkey oder Kazaa sind hinlänglich bekannt und
aufgearbeitet worden, daher soll an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen werden.155
Was diese Zusammenfassung aber zeigen soll, ist die enorme Anziehungskraft, die das
Medium mp3 im Umfeld seiner korrelierenden digitalen Technologien innerhalb kürzester
Zeit erreichte.
Dabei wurden in der Beschreibung des Netzwerks gerade bewusst zwei in diesem
Zusammenhang konträre Begriffe verwendet, die eine ganz entscheidende Eigenschaft
digitaler Audioformate konnotieren und ganz wesentlich für ihren Erfolg sind, nämlich
152
1997 nutzten bereits 6,5% der deutschen Bevölkerung das Internet, 1999 stieg diese Zahl auf 17,7% und
erreichte 2009 ganze 67,1%. Dabei lag die Dauer der Onlinenutzung 1999 pro Tag bei durchschnittlich 83
Minuten und 2009 bei 136 Minuten. (Vgl. Eimeren, Birgit van / Frees, Beate (2009): S. 336, 345).
153
P2P für Peer-to-Peer
154
Vgl. Green, Matthew (2002).
155
Verwiesen sei an dieser Stelle stattdessen auf Alderman, John (2001) & Green, Matthew (2002).
25
„tauschen“ und „kopieren“. Obwohl von „Tauschbörsen“ und „Musik tauschen“ die Rede
war, fand effektiv keine Verschiebung von Musik im Sinne einer „Handelsware“ statt. Wer
über ein P2P-Netzwerk einen Song von einem anderen Client bezog, der bekam nicht die
Originaldatei, sondern eine Kopie, die dem Original in jeglicher Hinsicht entsprach. Während
bei der Erstellung einer Kopie auf Tonband immer ein gewisser Qualitätsverlust zu
verzeichnen war, der zunahm je öfter ein Musikstück überspielt worden war, gab es bei der
Kopie einer digitalen Audiodatei keinerlei Qualitätsverlust. Die Kopie war von genauso guter
(oder schlechter) Qualität wie das Original. Das machte die große Attraktivität für den Nutzer
aus.
3.2 MP3: Das entfesselnde Medium
3.2.1 mp3 + www = Demokratisierung der Musik
Die Anziehungskraft im Austausch von Musikdateien über das Internet rührte aber noch von
ganz anderer Seite her: nämlich der sich auftuenden unendlichen Vielfalt. Eine
durchschnittliche Tauschbörse bot mehr Musik an als jeder Plattenladen156 - und noch dazu
vermeintlich kostenlos.157 Man konnte ja nicht nur gezielt nach Musikdateien suchen, sondern
auch in den virtuellen Plattensammlungen von unterschiedlichsten Personen, mit
unterschiedlichsten musikalischen Präferenzen stöbern, dabei Neuentdeckungen machen und
sich herunterladen, was einen interessierte. Bei Nichtgefallen wurde die Datei einfach
gelöscht, im gegenteiligen Fall taten sich eventuell völlig neue musikalische Welten auf.
Chris Anderson stellt dazu fest, dass sich ein regelrechter Kulturwandel beobachten ließ, mit
einer Abwendung von den Hits und Hinwendung zu den Nischenkünstlern.158 Die wenigsten
der getauschten Musikdateien waren in den Charts wiederzufinden.159 Dies spiegelte sich
auch im Radiokonsum wieder. Hörten 1993 Amerikaner im Durchschnitt rund 23 Stunden
und 13 Minuten Radio in der Woche, so erreichte die Dauer im Frühjahr 2004 mit einer
Hördauer von 19 Stunden und 45 Minuten ihren tiefsten Stand seit 27 Jahren.160 Laut
Anderson wurden von Experten zu den wichtigsten Punkten für diese Entwicklung unter
anderem das Aufkommen des iPods (dazu mehr in Kapitel 3.2.2) und der damit verbundenen
Möglichkeit, sich sein eigenes Musikprogramm zusammenstellen zu können, sowie die
156
Vgl. Anderson, Chris (2009): S. 38.
Die Frage des wirtschaftlichen Schadens ist natürlich nicht unerheblich, aber nicht Gegenstand dieser Arbeit,
weshalb auf die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Tonträgerindustrie an dieser Stelle nicht näher
eingegangen werden soll.
158
Vgl. Anderson, Chris (2009): S. 18, 38.
159
Vgl. Ebd. S. 38f.
160
Vgl. Ebd. S. 41.
157
26
Vereinheitlichung der Radioprogramme, die den iPod nur noch attraktiver gemacht haben
dürften, gezählt.161
In Kapitel 2.3 wurde John Dale zitiert, der die Ursachen für die Entstehung der MixTape-Kultur zum einen in der Unzufriedenheit der Konsumenten ob der Auswahl an käuflich
zu erwerbenden Titeln sah und zum anderen darin, dass Plattenfirmen sich niemals mit dem
persönlichen Geschmack der Hörer, der sich in ihren selbst zusammengestellten
Kompilationen wiederfand, messen könnten.162 Der Wunsch und das Bestreben nach einer
Demokratisierung der Musik, bzw. entsprechende Werkzeuge, waren hier also schon im
Ansatz gegeben, erst mit dem Einzug digitaler Medien in den Alltag der Menschen,
eröffneten sich ihnen aber völlig neue Möglichkeiten dazu. Das Entdecken unbekannter
Interpreten war früher eher dem Zufall überlassen oder entsprechender Musikliebhaber im
Freundeskreis zu verdanken, die viel Zeit mit der Akquirierung neuer Musik verbrachten.
Kaufentscheidungen wurden vor allem vom Radio geprägt, das wiederum ein guter Spiegel
der aktuellen Charts war - und was ein Hit wurde, war maßgeblich von einer entsprechenden
Promotion der Plattenfirmen beeinflusst. Mit den Möglichkeiten des World Wide Web wurde
deren Diktat nun weitestgehend ausgehebelt. In der Studie von FRIEDRICHSEN / GERLOFF /
GRUSCHE / DAMM (2004) gaben 74% der Befragten an, der Hauptzweck des Herunterladens
von mp3s bestünde für sie im Entdecken neuer Künstler/Bands, 71% nannten das Reinhören
in CDs als Grund und erst an dritter Stelle wurde mit 44% das Ergänzen der eigenen
Sammlung durch einzelne Songs angegeben.163 Thomas Hägler stellt in seiner Studie fest,
dass die Befragten, seit sie mp3s herunterladen oder nutzen, nicht nur der Meinung sind,
generell mehr Zeit für Musik aufzubringen, sondern auch angaben, dass sich ihr Wissen über
Musik verbessert habe.164 Obwohl die Interpretation der genauen Werte in dieser Frage
schwierig ist, kann man doch schlussfolgern, dass der Umgang mit mp3s in ihrem digitalen
Umfeld auch eine größere Auseinandersetzung inhaltlicher Art mit sich bringt. Das so
genannte Web 2.0 bot und bietet zunehmend mit teils interaktiven Seiten wie Last.fm,
MySpace, Spotify oder SoundCloud dem interessierten Nutzer Möglichkeiten, online in der
so genannten Cloud165 Musik zu hören, neue Interpreten und Songs zu entdecken,
161
Vgl. Ebd.
Vgl. Golden, Marcia (1982).
163
Friedrichsen, Mike / Gerloff, Daniel / Grusche, Till / Damm, Tile von (2004): S. 101ff.
164
Hägler, Thomas (2005): S. 90f.
165
Für den Begriff „Cloud“ oder „Cloud Computing“ konnte sich bislang keine einheitliche Definition
durchsetzen. Die amerikanische Standardisierungsstelle NIST (National Institute of Standards and Technology)
schlägt folgende Definition vor: „Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand
network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage,
applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or
service provider interaction.“ (Mell, Peter / Grance, Timothy (2011): S. 6.) Im Bereich Musik-Streaming
162
27
Hintergrundinformationen zu erhalten und in aktiven Austausch mit anderen Nutzern oder
auch Künstlern zu treten.
3.2.2 iPod, Smartphone & Co – eine neue Kultur des Hörens
Der iPod von Apple war keineswegs das erste mobile Abspielgerät für digitale Audioformate.
Bereits 1998 stellte der südkoreanische Konzern Saehan den MPMan F10 vor, den ersten
tragbaren mp3-Player der Welt.166 Er kam für knapp 500 Dollar in den Handel und war mit
seinem 64MB-Speicher dazu in der Lage, mehr als eine Stunde Musik im mp3-Format zu
speichern.167 Kommerziell wesentlich erfolgreicher war jedoch der im selben Jahr auf den
Markt gekommene Rio PMP300 von Diamond-Multimedia und das obwohl er nur 32MB
fassen konnte.168 Apple stieg erst 2001 aktiv in dieses Geschäft ein. Sein iPod stellte mit 5GB
Speicherkapazität (das entsprach der 80fachen Größe des MPMan F10) seine Konkurrenz in
den Schatten – allerdings auch preislich, denn mit 1000DM Einführungspreis war er zunächst
ein echter Luxusartikel.169 Der Durchbruch gelang erst mit der dritten Generation des
Abspielgerätes im Jahr 2003, als die für den iPod notwendige Software iTunes auch mit
Windows-Rechnern kompatibel wurde und Apple mit dem iTunes Store, einer der ersten
großen Handelsplattformen für Musik, online ging.170 Die Speicherkapazität des iPods war
mittlerweile auf 40GB gewachsen, damit ließen sich ca. 10.000 Songs in der Hosentasche171
durch die Gegend tragen. Der aktuelle iPod hat gar einen Festplattenspeicher von 160GB172 um eine solche Musik-Sammlung auf LP unterzubringen bräuchte man ein gut 12 Meter
langes Regal.173
Die Tatsache, dass es sich bei digitalen Musikdateien um körperlose Medien handelt, sollte
auch die Grundlage und das Erfolgskonzept des aufkommenden Onlinehandels mit Musik
bilden. Während die „reale Verkaufswelt“ durch bspw. Verkaufsfläche, Regalplatz,
Sortiment, Personal und Öffnungszeiten Begrenzungen unterlag und von Faktoren wie
bedeutet dies, dass die gewünschten Songs nicht heruntergeladen werden, sondern direkt aus der virtuellen
„Wolke“ gestreamt, also in Echtzeit abgespielt, werden. Dabei zeichnet die Cloud aus, dass man von überall und
mit jedem internetfähigem Endgerät auf sie zugreifen kann.
166
Vgl. Kremp, Matthias (2008).
167
Ebd.
168
Ebd.
169
Vgl. Kremp, Matthias (2008).
170
Ebd.
171
Der iPod der dritten Generation wog rund 176g und hatte die Maße 103,5mm × 61,8mm × 18,7 mm.
172
Laut Apple, ergäben sich daraus ca. 40.000 Songs. (Vgl. Technische Spezifikationen auf der Herstellerseite:
http://www.apple.com/de/ipodclassic/specs.html (Stand: 01.09.2012)). Legal erworben entsprächen dem etliche
Tausend Euro/Dollar Wert an Musik, die ein User mit sich herumträgt.
173
Ausgehend von 40.000 Tracks, die laut Apple auf einen 160GB iPod passen und 14 Tracks pro LP.
28
Standort und selbst Wetter mitbestimmt wurde, waren die meisten dieser Barrieren für den
Onlinehandel bedeutungslos.174 Digitale Medien nehmen keinen Platz weg, zumindest
angesichts heutiger Speicherkapazitäten keinen nennenswerten, und brauchen sich auch nicht
auf. Lädt ein Kunde einen Song oder ein Album digital herunter, so ist es auf Anbieterseite
immer noch für einen anderen Kunden mit dem gleichen Kaufwunsch verfügbar - es wurden
ja lediglich ein paar Nullen und Einsen auf eine andere Festplatte kopiert. Auch hier ist es vor
allem die Vielfalt und sofortige Verfügbarkeit, die für den Kunden den Reiz ausmachen. Gab
es laut dem Bundesverband Musikindustrie im Jahr 2002 lediglich zwei legale Musikdienste
im Internet, so stieg diese Zahl im Jahr 2007 auf 31 und im Jahr 2011 auf 68 an.175 Neben
ihrem massiven rechtlichen Vorgehen gegen die illegale Verbreitung von Musik, wurde auch
im legalen Onlinehandel von der Musikindustrie zunächst mittels DRM176 versucht, die
Kontrolle über digital erworbene Musik zu behalten. Das System konnte sich beim
Verbraucher allerdings nicht durchsetzen, so dass Edgar Bronfman, CEO der Warner Music
Group 2007 feststellte:
We used to fool ourselves. We used to think our content was perfect just exactly
as it was. We expected our business would remain blissfully unaffected even as
the world of interactivity, constant connection and file sharing was exploding.
And of course we were wrong. How were we wrong? By standing still or moving
at a glacial pace, we inadvertently went to war with consumers by denying them
what they wanted and could otherwise find… and as a result of course,
consumers won. 177
Nachdem die Indie-Label von Anfang an auf DRM verzichtet hatten, zogen bis 2009 auch die
vier Major Universal, Warner, EMI und Sony nach.178 Was zuvor teilweise nur mit illegal
erworbener Musik möglich war, galt jetzt auch für legal erworbene Songs: Sie konnten nach
erfolgreichem Download beliebig oft kopiert oder gebrannt werden.
Im Jahr 2011 besaßen laut dem Bundesverband Musikindustrie 45% der befragten
Personen ab 10 Jahre einen mp3-Player und 51% ein Handy mit mp3-Abspielfunktion179
Unter den Jugendlichen dürfte diese Zahl noch höher liegen, wie die Studien von SCHORB
174
Vgl. Anderson, Chris (2009): S.58.
Vgl. Bundesverband Musikindustrie e.V. (Hrsg.) (2012): S. 16.
176
DRM (für Digital Rights Management) stellt eine Art digitaler Nutzungsverwaltung dar. Von der
Musikindustrie wurde mittels dieses Systems versucht, die Nutzung und Verbreitung digitaler Musik
einzuschränken, bspw. in dem ein Song nur für eine begrenzte Anzahl kopiert werden konnte.
177
Bronfman, Edgar (2007): S. 4.
178
Vgl. Holahan, Catherine (2007).
179
Vgl. Bundesverband Musikindustrie e.V. (Hrsg.) (2012): S. 17.
175
29
(2012) und MEDIENPÄDAGOGISCHER FORSCHUNGSVERBUND SÜDWEST (2011) nahelegen.
Letzterer gibt für die Altergruppe der 12-19-Jährigen an, dass im Jahr 2011 ca. 82% im Besitz
eines mp3-Players waren und 25% im Besitz eines Smartphones (nach Mobiltelefonen mit
mp3-Abspielfunktion wurde nicht explizit gefragt).180 Für die gleiche Altersgruppe ist bei
SCHORB (2012) verzeichnet, dass 65% der Jugendlichen den mp3-Player und 52% das Handy
oft zum Musikhören nutzen, nur das Internet mit 64% und der Computer (offline) mit 68%
wurden noch häufiger genannt.181
Worin liegt nun aber der große Unterschied zu den mobilen Kassettenabspielgeräten,
wie dem Walkman, der 80er Jahre? - Hauptsächlich in vier Punkten: der größeren Portabilität,
der Möglichkeit weit mehr Musik auf einem Abspielgerät unterbringen zu können,
gestiegenem Bedienkomfort und einer Vernetzung des Gerätes mit anderen Medien. Die
Bedeutung dieser vier Punkte soll nachfolgend genauer betrachtet werden.
3.2.2.1 Portabilität
Während die Maße und das Gewicht eines Phonokoffers oder Kassettenabspielgerätes immer
mindestens den Maßen des Tonträgers - also der Schallplatte oder Kassette - entsprechen
mussten, werden Abspielgeräte digitaler Medien nicht durch deren physische Größe begrenzt.
So misst Apples iPod nano gerade einmal 3,7cm×4cm×0,8cm bei einem Gewicht von 21,2g
und kann dennoch 16GB Musik fassen.182 Nach der Studie von BAHANOVICH / COLLOPY
(2009), in der 14-24-Jährige in Großbritannien nach ihrem Musikverhalten befragt wurden,
beinhaltete die digitale Musiksammlung der Teilnehmer durchschnittlich 8000 Tracks (davon
ca. 1800 auf ihrem mp3-Player).183 Das entspricht, ausgehend von ca. 3 Minuten pro Track,
17 Tagen durchgängigen Musikkonsums oder ca. 667 CDs, rechnet man pro CD mit 12
Tracks. Auf ihrem mp3-Player befänden sich durchschnittlich entsprechend fast 4 Tage
durchgängig laufender Musik. Hier lässt sich ganz klar eine Verschiebung von räumlichen
Fragen, wie der des Speicherplatzes, hin zu Fragen der zeitlichen Nutzung feststellen.
Mittlerweile befindet sich mehr Musik auf den Festplatten der Nutzer als diese hören können.
Man darf also vermuten, dass Musik im digitalen Zeitalter schnelllebiger geworden ist und
eine CD bzw. einzelne Songs schneller wieder aus den Playlisten verschwinden, als dies im
analogen Zeitalter der Fall war.
180
Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2011): S. S.
Vgl. Schorb, Bernd (Hrsg.) (2012): S. 15ff.
182
Vgl. Herstellerseite: URL: http://www.apple.com/de/ipodnano/specs.html (Stand: 01.09.2012).
183
Vgl. Bahanovich, David / Collopy, Dennis (2009): S. 4, 6, 8.
181
30
3.2.2.2 Vielfalt
Mobile Kassettenabspielgeräte waren gebunden an die Spielzeit des Tonbandes, die in der
Regel 60 oder 90 Minuten betrug.184 Wollte man mehr bzw. länger Musik hören, musste man
also entsprechend viele Kassetten bei sich haben. Mit digitalen Abspielgeräten können
hingegen, wie bereits erwähnt, ganze Musikbibliotheken ohne Eigengewicht überallhin
mitgenommen werden. So ist es dem Hörer möglich, je nach Situation und Kontext, die
passende Musik für seine Stimmung oder Aktivität auszuwählen.
3.2.2.3 Praktikabilität
Der gestiegene Bedienkomfort bezieht sich weniger auf das nötige Technikverständnis,
welches im Umgang mit digitalen Technologien eher gestiegen ist, sondern auf die neuen
Manipulationsmöglichkeiten des Hörens – an erster Stelle der direkten Titelauswahl ohne
Vor- oder Zurückspulen zu müssen, aber auch Equalizer- und räumlichen Klangeffekten. Die
Möglichkeit Tracks direkt anzusteuern, stand dem Hörer zwar schon mit der Einführung der
CD zur Verfügung, aber nur innerhalb des Mediums mit seiner begrenzten Zahl an Tracks.
Zusammen mit dem Aspekt der Vielfältigkeit haben mp3s hier einen völlig neuen Umgang
mit dem Material Musik geschaffen. Wurden Schallplatten und größtenteils auch Kassetten
sequenziell bzw. linear gehört, änderte das flexible mp3-Format diese Art des Hörens
nachhaltig. Der Nutzer kann sich nun seine eigenen CDs oder Playlisten zusammenstellen,
sich so gesehen seine eigenen Konzeptalben erschaffen, oder mittels der Shuffle-Funktion
sein Hörerlebnis dem Zufall überlassen. Der Jazz-Musiker Brian Torff schreibt dazu in seinen
Memoiren:
Technology has played a dramatic role in how we listen to music. I came from
the pre-digital era of phonograph records […], and our listening habits were
quite different from the subsequent modern generation. When we brought home
an album […] we listened to the entire thing, one side at a time. Using a
phonograph needle, it prevented us from listening to songs in random order,
otherwise we would have scratched the vinyl and ruined a perfectly good $6,98
album. Thus, we perceived these recordings as a collective whole, which is what
made 33 1/3 albums different from 45rpm singles. Once we got used to the
record, one song had to follow another or it just wouldn't have made sense to
us. The sequence of music, with it [sic] corresponding order of notes, musical
184
Es gab auch Kassetten mit Überlänge, die bis zu 240min Spielzeit hatten. Allerdings waren die nicht sehr
gebräuchlich.
31
sections and songs, had a tremendous impact on our comprehension and
appreciation of the work. We absorbed the record with patience and
anticipation because we had no other choice. We listened to one album, one
side at a time. 185
3.2.2.4 Vernetzung
Nicht zuletzt ergeben sich für den Nutzer durch zunehmende Interoperabilität und Vernetzung
verschiedener Systeme immer neue Möglichkeiten des Musikkonsums. So sind Mobiltelefone
mittlerweile fast standardmäßig mit mp3-Abspielfunktionen ausgestattet und mit der
steigenden Verbreitung von Smartphones hat man einen Minicomputer im Handy-Format, der
die Möglichkeit bietet, diverse Programme zum Abspielen und Bearbeiten von Musik
herunterzuladen oder sich Musik direkt im Internet anzuhören. Mit zunehmendem Ausbau der
LTE-Netze186 dürfte vor allem der letzte Punkt weiter an Bedeutung gewinnen. So sind laut
dem Bundesverband Musikindustrie neben den kostenpflichtigen Downloadportalen mit 32%,
Video-Streaming-Seiten, wie bspw. YouTube, mit 30% die häufigste Musiknutzungsquelle
der Befragten.187 An dritter Stelle kommen mit 12% Online-Radio-Angebote.188 Dies wird
auch durch die Studie von SCHORB (2012) gestützt, in der 92% der Befragten 12-19-Jährigen,
die zumindest selten im Internet Musik hören, angaben, dies auf Videoplattformen (93%), via
Online-Radio (27%) und über soziale Netzwerke(25%) zu tun.189 64% der befragten
Jugendlichen geben weiterhin an, oft mit dem Handy Musik zu hören, ca. 17% immerhin
manchmal.190 Hier zeichnen sich zweierlei Entwicklungen deutlich ab: Zum einen gewinnt
das Mobiltelefon bzw. Smartphone als Musikabspielgerät und Multimedienplattform
zunehmend an Bedeutung. Mit wachsender Speicherkapazität der SD-Karten und steigender
Akku-Leistung dürfte dieser Trend weiter zunehmen und eventuell auf lange Sicht zu einer
Ablösung der klassischen Abspielgeräte wie iPod und mp3-Player führen. Auch SCHORB
(2012) stellt im persönlichen Befragungsteil der Studie fest, dass mp3-Player und
Mobiltelefon nicht mehr nur in einem komplementären, sondern bezüglich der
Musikrezeption auch zunehmend konkurrierenden Verhältnis zueinander stehen. So gibt eine
der befragten Jugendlichen an: „(…) es war eigentlich mein Lieblings-mp3-Player. Und dann
kam das Handy. Und da habe ich mir gedacht: Na warum noch einen mp3-Player
185
Torff, Brian Q. (2008): S. 151.
LTE (für Long Term Evaluation) stellt die vierte Generation des Mobilfunkstandards dar. Es ermöglicht die
flexible Nutzung mehrerer Frequenzbereiche und damit den mobilen Breitbandzugang.
187
Vgl. Bundesverband Musikindustrie e.V. (Hrsg.) (2012): S. 21.
188
Ebd.
189
Vgl. Schorb, Bernd (Hrsg.) (2012): S. 18f.
190
Ebd. S. 97f.
186
32
mitschleppen, wenn du das Handy hast?!“191 Zum anderen, wird zunehmend über StreamingPortale Musik rezipiert. Dabei werden recht häufig Video-Streaming-Plattformen wie
YouTube als erste Anlaufstation genannt, allerdings in den wenigsten Fällen, wie bei SCHORB
(2012) festgestellt wird, um sich die Videos anzusehen, sondern die Plattform als zentrale
„Abspielstation“ zu nutzen, in Titel „reinzuhören“ oder neue Musik zu entdecken.192
3.2.2.5 Private Soundtracks
In den letzten Kapiteln wurde gezeigt, welche neuen Bezugs- und Rezeptionsmöglichkeiten
von Musik sich im digitalen Zeitalter ergeben und wie diese den Musikkonsum und die
Musikrezeption verändert haben. Da Musik zu einem ganz erheblichen Teil über mobile
Abspielgeräte, wie mp3-Player, Handy und Smartphone gehört wird, erscheint es wichtig,
noch einmal einen differenzierteren Blick auf die Funktionen dieser Art des Musikhörens zu
werfen. Allerdings nicht etwa, weil dies die vorherrschende Form der Musikrezeption wäre
oder, wie Jonathan Sterne in seiner Auseinandersetzung mit "audile techniques"193
argumentiert, Hören und Technik durch zunehmende Privatisierung und Individualisierung
geprägt wären. Denn ob auf der Tanzfläche, in Bars, Restaurants oder im Auto - Musik findet
immer auch in hohem Maße und ganz bewusst im Miteinander mit anderen Personen statt.194
Die Musikrezeption über mobile Abspielgeräte wie dem mp3-Player soll deshalb noch einmal
genauer betrachtet werden, weil zum einen das Musikhören über diese Geräte vornehmlich
über Kopfhörer erfolgt - Hörer sich also ihre eigene private Klangwelt erschaffen können und zum anderen eine aktive Kontrolle über das Gehörte erhalten wird, wie es im Kontext mit
anderen Hörpraktiken nur begrenzt möglich ist.195 Hieran lässt sich deshalb sehr gut
aufzeigen, wie Rezipienten dieses physisch losgelöste, mobile Format mp3 als Mittel nutzen,
um ihren Alltag zeitlich und räumlich zu strukturieren und zu manipulieren und ihre
Gedanken und Gefühle gezielt zu beeinflussen.
Der entscheidende Punkt für die Nutzer ist, wie bereits mehrfach hervorgehoben wurde,
die klangliche Vielfalt, die die Hörer dank digitaler Musik und Technik überallhin mitnehmen
können. So fasst der Kommentar einer Studienteilnehmerin bei Michael Bull es stellvertretend
für viele Aussagen zusammen: „I have any song I want to listen to at my fingertips at any
particular moment. (…) It truly is my own personal jukebox, and puts the soundtrack to my
191
Ebd. S. 101f.
Ebd. S. 35f.
193
Vgl. Sterne, Jonathan (2006). Insbes. S. 58ff.
194
Vgl. hierzu auch North, Adrian / Hargreaves, David / Hargreaves, John (2004), deren Untersuchung gezeigt
hat, dass Musikhören zum größten Teil im Beisammensein mit anderen praktiziert wird und weit weniger im
privaten Raum als bis dahin angenommen wurde
195
Vgl. auch North, Adrian / Hargreaves, David / Hargreaves, John (2004): S.67f.
192
33
life in my pocket and at my fingertips.“196 Bull argumentiert, dass die iPod-Kultur, wie er sie
bezeichnet, eine dialektische Beziehung zwischen Isolation und gleichzeitiger Vernetzung
verkörpert.197 In der Tat wird vor allem von Teilnehmern aus urbanen Räumen angeführt,
dass sie ihren iPod unterwegs nutzen, um ihr Umfeld auszublenden, sich selbst - beeinflusst
durch die Musik - gedanklich an andere Orte zu versetzen und sich von ihrer Umgebung
abzugrenzen: „The noises [from the subway, JK] make me irritated and nauseous, but if I
have my headphones on it blocks the noises and makes me less irritable and impatient“198
Oder auch „A song can transport me to any time and place in my life in a matter of
seconds.“199 Ein anderer Teilnehmer meint: „When I plug in and turn on, my iPod does a 'ctrl
+ alt + delete' on my surroundings and allows me to 'be' somewhere else“200 Gleichzeitig
vermitteln Personen, die Kopfhörer tragen ihrem Umfeld, dass sie beschäftigt sind oder nicht
gestört werden möchten. Eine Tatsache, der sich die Nutzer bewusst sind und die sie durchaus
gezielt einsetzen.201
Dabei gibt ihnen ihr mobiles Hörgerät mit seinem enormen Speicherplatz für Musik und
seinen Funktionsmöglichkeiten, wie dem Erstellen eigener Playlisten, das Gefühl Stimmung,
Zeit und Raum kontrollieren zu können. „I tailor my music and content by activity.“202 Viele
Teilnehmer nutzen die Musik auf ihrem iPod auch während der Arbeit, um sich zu
konzentrieren: „During working hours I will wear my iPod as soon as I need to concentrate
on something, and I don't want to listen to my office mate's boring radio station (…) I have
more choice within my iPod.“203
Die Erschaffung einer persönlich generierten, privaten Klangwelt, wird ebenfalls
genutzt, um Stimmungen zu verstärken, gegenteilig zu beeinflussen oder um die Umgebung
der Stimmung anzupassen. Gleichzeitig ist es möglich, dass „the situation in which one
encounters music conditions the music itself“204, wie die Musikwissenschaftlerin Ola
Stockfelt in ihrem Artikel über "Adequate Modes of Listening" feststellt. Das spiegelt sich
auch in Aussagen wie der folgenden wieder:
Sometimes the music acts as a buffer between me and the city, and other
times the music draws such a sharp contrast between what I'm hearing and
196
Bull, Michael (2007): S. 3.
Ebd. S. 8f.
198
Ebd. S. 30.
199
Ebd. S. 139.
200
Ebd. S. 9.
201
Vgl. Ebd. S. 32ff.
202
Ebd. S. 129.
203
Ebd. S. 116.
204
Stockfelt, Ola (2004): S. 89.
197
34
what I'm seeing that it's hard to take. Other times, when I'm walking through
the city with a great song, one that's appropriate to my external
surroundings and internal feelings, I feel I'm the star of my own personal
movie, strutting along to my theme song of the moment. 205
Diese Beispiele zeigen, wie Nutzer mobiler digitaler Hörgeräte, die Eigenschaften der
Technologie zusammen mit Musik nutzen, um Raum, Zeit und Stimmung zu strukturieren
und zu beeinflussen. Der große Unterschied zu mobilen Abspielgeräten analoger Natur liegt
dabei in der Vielfalt und Masse an Songs, die dem Rezipienten wo immer und wann immer er
oder sie möchte zur Verfügung stehen. Die sequentielle Form des Hörens ist dabei teilweise
einem kontinuierlichen "on-demand"-Hören, bestimmt von Situation, Aktivität oder
Gemütslage, gewichen.
3.2.2.6 Musiker 2.0
Musik wird im digitalen Zeitalter nicht mehr nur durch ein Medium, bzw. Hörgerät rezipiert,
wie es mit Vinylschallplatte oder Tonband der Fall war, sondern als physisch trägerloses
Format mittels verschiedener technischer Entwicklungen im Hard- und Softwarebereich
(mp3-Player, Smartphones, Computerprogramme, Internet), die zunächst alle einen
physischen Träger simulieren. Die Musikreproduktion im digitalen Zeitalter ist nicht nur von
großer
Technizität
geprägt,
auch
fordert
das
Medium
mp3
vom
Hörer
eine
Auseinandersetzung mit seinen technischen Eigenschaften, die es vormals nicht gab. Musik
wird durch ihre nun binäre Form zunehmend auch als Material angesehen, das nicht mehr nur
im Tonstudio massiven Transformationen unterliegt, sondern durch entsprechende
kostengünstige oder gar kostenlose Programme (wie bspw. Acoustica oder Audacity) auch im
privaten Bereich als Quelle kreativer Klangexperimente genutzt wird. Professionellere HomeStudio-Programme (bspw. Pro Tools) ermöglichen zusammen mit dem entsprechenden
Equipment (Aufnahmegerät, Mikrofon, A/D-Wandler, …) die Produktion von Musik in
Eigenregie, die anschließend über das Internet einem Millionenpublikum zugänglich gemacht
werden kann. Künstler wie Adele, deren Musik zunächst auf MySpace öffentlich
Aufmerksamkeit erregte206, Terra Naomi, deren Song "Say it's possible" zuerst auf YouTube
ein Erfolg war207 oder auch Justin Bieber, der ebenfalls zuerst über diese Videoplattform
205
Bull, Michael (2007): S.44.
Vgl. Wood, Mikael (2011).
207
Vgl. Biographie auf Künstlerwebseite: http://www.terranaomi.com/bio (Stand: 01.09.2012).
206
35
entdeckt wurde208, erlangten zunächst über das Internet große Popularität, bevor sie
schließlich international Karriere machten. Doch auch Künstler, die bereits zu internationalem
Ruhm und Geld gelangt sind nutzen das Internet immer häufiger, um ihre Musik nicht mehr
nur zu promoten, sondern unabhängig von Plattenlabels teilweise kostenlos oder nach einem
freiwilligen Bezahlsystem anzubieten. Das funktioniert natürlich nur, wenn bereits ein
gewisser Bekanntheitsgrad und eine finanzielle Unabhängigkeit erreicht wurden, wie es bei
Radiohead, die 2007 ihr Album "In Rainbows" auf der Bandwebseite zum kostenlosen
Download bereitstellten der Fall war oder auch bei Trent Reznor, der Gleiches mit "Ghosts IIV" im Jahr 2008 tat.209 Doch auch für eher unbekannte Künstler bieten sich im Internet völlig
neue Möglichkeiten. Als Beispiel sei der Hamburger Musiker Wolfgang Müller genannt, der
einer eher kleinen Fangemeinde bekannt ist. Um die Produktionskosten für sein neues Album
vorab zu finanzieren startete Müller im Jahr 2012 gleich zwei Crowdfunding-Aktionen im
Internet. Zum einen programmierte er ein kleines Spiel für das iPhone, das für 79cent zum
Download bereit stand, zum anderen konnten Fans über die Hamburger CrowdfundingPlattform "startnext" Geld spenden.210 Über Facebook und Bandwebseite publik gemacht, war
die Resonanz so groß, dass das Projekt bereits nach drei Tagen zu 50% und nach drei Wochen
komplett finanziert war.
4 Resümee
Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel zu untersuchen, wie digitale Technologien den
Musikkonsum und die Musikrezeption beeinflusst haben. Dabei sollte im ersten Teil zunächst
ein Überblick über die technischen Reproduktionen der vergangen 75 Jahre gegeben werden,
um digitale Medien anschließend in Beziehung dazu betrachten zu können. Ausgangspunkt
war somit die Entwicklung der Vinylschallplatte Mitte des 20. Jahrhunderts, die für die
technische Reproduktion von Musik und die Gattungen Rock und Pop von maßgeblicher
Bedeutung war. Als zweite wichtige Weiterentwicklung wurde das Magnettonband untersucht
und mit ihm das Aufkommen nicht nur einer mobilen Musikkultur, sondern auch einer
veränderten Produktionsweise, in deren Folge Ton-Aufnahmen nicht länger ein realistisches
Abbild der Studioperformance waren, sondern durch zunehmende Manipulationen am
208
Vgl. http://www.billboard.com/artist/justin-bieber/bio/1099520#/artist/justin-bieber/bio/1099520 (Stand:
01.09.2012).
209
Vgl. Kreps, Daniel (2008). Vgl. zu Trent Reznor auch: Wikström, Patrik (2011): S. 1-5.
210
Siehe http://www.startnext.de/neues-studioalbum-2012 (Stand: 01.09.2012).
36
Klangmaterial einen ganz eigenen Sound entwickelten, der live ohne entsprechende Technik
gar nicht mehr aufführbar war. Und schließlich, als Folge einer langen technischen
Entwicklungsreihe, der Einzug digitaler Technologien in die Arbeit im Studio und den Alltag
der Konsumenten. Im zweiten Teil der Arbeit lag der Fokus auf Einfluss und Auswirkungen
dieser digitalen Technologien - speziell der digitalen Audioformate im Umfeld multimedialer
Vernetzung - auf Musikkonsum und -rezeption. Es wurden neue Formen des Zugangs zu, des
Umgangs mit und der Rezeption von Musik vor dem Hintergrund ihrer binären
Erscheinungsform betrachtet.
Mit Einführung der Vinylschallplatte fand sich Musik in einem technischen
Reproduktionsumfeld wieder, dass nicht nur die Hörpraktiken jener Zeit mitkonstituiert,
sondern auch das Genre der Rock- und Popmusik entscheidend geprägt hat. Waren
Aufnahmen bis zu diesem Zeitpunkt noch Dokumente einer im Studie aufgezeichneten LiveAufführung, so führte die nur wenig später erfolgte Einführung des Magnettonbandes zu einer
Auflösung der raum-zeitlichen Bindung von Musik an ihre Aufführung und zu völlig neuen
technisch erzeugten Klangwelten. Im Zuge der Digitalisierung erhielt diese schließlich eine
noch größere Abstrahierung. In ihrer binären Repräsentation kann Musik immer nur lediglich
genau das sein - eine Repräsentation, eine Darstellung dessen, was digital kodiert oder
simuliert ist und damit ein Verweis auf ihren analogen Ursprung. Ein digitales Audioformat
wie mp3 ist somit nicht länger ein Medium, wie es Vinylplatte und Tonband waren. Es bildet
eine Sphäre der Vermittlung zwischen Musik und einem physischen Träger ja es simuliert
einen solchen, und wird erst in zweiter Linie Mittler zwischen dem Künstler bzw. der
technischen Reproduktion seiner Musik und dem Rezipienten.
Es lässt sich feststellen, dass beginnend mit dem Tonband, vor allem aber seit dem
Einzug digitaler Technologien eine verstärkte aktive Auseinandersetzung mit dem
Klangmaterial an sich stattfindet. Dabei wurde auf längst nicht alle Technologien, die es im
Laufe der letzten 75 Jahre gegeben hat in dieser Arbeit eingegangen. Dazu zählen
beispielsweise das Tefifon, das ebenfalls bereits während der 50er Jahre im Handel war und
das mit vier Stunden eine höhere Abspielzeit hatte, als alle anderen Wiedergabemedien seiner
Zeit, oder auch die MiniDisc, die in den 90er Jahren auf den Markt kam. Beide Geräte
konnten sich beim Verbraucher nicht durchsetzen, was vor allem dem sehr begrenzten
Angebot an Aufnahmen zuzuschreiben war. Das digitale Audioformat hatte diese Probleme
schon deshalb nicht, weil es sich so perfekt in den Alltag der Menschen integrierte. Es war
nicht nötig, sich seine Musiksammlung im digitalen Format erneut zu kaufen. Mit
entsprechender Hard- und Software ausgerüstet konnte jeder seine CD-Sammlung am Heim37
PC in das mobile mp3-Format umwandeln. Neue Songs oder digitale Alben ergänzten die
Sammlung einfach. Eine verbesserte Klangqualität, wie es sie bei der Entwicklung von
Schellack auf Vinyl, Vinyl auf Tonband und Tonband auf CD gegeben hatte, lässt sich für
digitale Formate allerdings nicht feststellen. Die wenigsten mp3s werden in einer CDähnlichen Qualität gesampelt.211 Stattdessen scheinen Masse und Vielfalt für den Großteil der
Konsumenten über Klanqualität zu dominieren. Peter Wicke bringt es auf den Punkt, wenn er
schreibt, dass die „Digitalisierung der Tonaufzeichnung“ „entgegen allen Prophezeiungen,
weniger eine Verbesserung der Klangqualität als vielmehr eine grenzenlose Verfügbarkeit
aller je auf Tonträgern vorliegenden Musik mit sich gebracht“212 hat. Es wurde in der Arbeit
argumentiert, dass digitale Audioformate trotz ihrer Loslösung von einer physischen
Materialität keineswegs transparente Medien sind und dass vor allem die Klangqualität, die ja
mit der Bitrate variiert, hierbei eine wichtige Rolle spielt. Wie sehr digitale Audioformate wie
mp3 überhört werden und wie sehr sie das Hören (mit-)konstituiert haben, macht eine Studie
deutlich, die der Musikwissenschaftler Jonathan Berger seit mittlerweile acht Jahren an
seinem Lehrstuhl in Stanford durchführt. Jedes Jahr lädt er die Studenten seines „Music
Perception and Cognition" Seminars zu einem Experiment ein, während dessen sie ein
Musikstück in verschiedenen Audioformaten bewerten sollen. Dabei stellt Berger fest, dass
„mp3 comes out to be the preferred compression over all - rising every year!“213 Das könnte,
so Berger weiter, ein Resultat der Gewohnheit sein. Wer Musik hauptsächlich in
kompressionierter Form hört, gewöhnt sich möglicherweise schlichtweg an diese - im
Vergleich zur CD - minderwertige Klangqualität. Vielleicht, so Berger, lassen die Ergebnisse
des Experimentes aber auch auf eine veränderte Ästhetik des Hörens schließen, die der
Umgang mit digitaler Musik hervorgebracht hat.214 Aus musikwissenschaftlicher bzw.
klangqualitativer Sicht würde dies eine fragwürdige Entwicklung darstellen. Es bleibt
abzuwarten, wie sich die Hörgewohnheiten in den nächsten Jahren entwickeln und in welcher
Art und Weise die Technologien der Zukunft diese (mit-)konstituieren.
211
Es bleibt abzuwarten, ob dieser Umgang in Zeiten immer größerer und kostengünstigerer Speicherkapazitäten
fortgesetzt wird.
212
Wicke, Peter (2009): S. 76.
213
Berger, Jonathan (2009).
214
Ebd.
38
5 Literaturverzeichnis
Alderman, John (2001):
„Sonic Boom. Napster, MP3, and the new pioneers of music“. Cambridge: Perseus.
Anderson, Chris (2009):
„The Long Tail. Nischenprodukte statt Massenmarkt“ (akt. und erw. Ausg.).
München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Austin, Leslie (1993):
„Rock music, the microchip, and the collaborative performer: Issues concerning
musical performance, electronics and the recording studio“. Dissertation at New
York University. May 1993.
Bahanovich, David / Collopy, Dennis (2009):
„Music Experience and Behaviour in Young People“. University of Hertfordshire.
URL:
http://herts.academia.edu/DennisCollopy/Papers/175296/Music_Experience_and_Be
haviour_in_Young_People (Stand: 01.09.2012).
Behne, Klaus-Ernst (1997):
„The development of 'Musikerleben' in adolescence: How and why young people
listen to music“. In: Deliège, Irène / Sloboda, John (1997): „Perception and
Cognition of Music“. Hove: Psychology Press.
Behne, Klaus-Ernst (2001):
„Musik-Erleben: Abnutzung durch Überangebot?“. In: „Media Perspektiven 2/2001“.
S.142-148; URL: http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/032001_Behne.pdf (Stand: 01.09.2012).
Belz, Carl (1972):
„The Story of Rock“(2nd ed.). New York [u.a.]: Oxford University Press.
Benjamin, Walter (1993):
„Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: drei Studien zur
Kunstsoziologie“ (20. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Berger, Jonathan (2009):
„How IT Has Changed the Way People Think About Art“. Vortrag auf dem
Symposium der American Academy of Arts and Sciences. February 28 to March 1,
2009. Mountain View, California. URL des Videos zum Vortrag:
http://www.amacad.org/binaries/video/streamPlayer.aspx?i=1 (Stand: 01.09.2012).
Besseler, Heinrich (1926):
„Grundfragen des musikalischen Hörens“. In: Schwarz, Rudolf (Hrsg.): „Jahrbuch
der Musikbibliothek Peters für 1925“. Zweiunddreißigster Jahrgang, S. 35-52.
Leipzig: Verlag von C. F. Peters.
39
Besseler, Heinrich (1959):
„Das musikalische Hören der Neuzeit“. Berichte über die Verhandlungen der
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-Historische
Klasse. Band 104, Heft 6. Berlin: Akademie Verlag.
Billboard (o.V.) (1970):
„Wallerstein Dies – Long Play Catalyst“. In: „Billboard“, September 12, 1970; S. 3.
Bontinck, Irmgard (1972):
„New Patterns of Musical Behaviour of the Young Generation in Industrial
Societies“. In: „International Review of the Aesthetics and Sociology of Music“.
Volume 3, No. 2 (Dec.1972), S. 263-271.
Bronfman, Edgar (2007):
„Keynote Address to the GSMA Mobile Asia Congress“. November 13, 2007, Macau.
URL: http://www.media.wmg-is.com/media/portal/media/cms/docs/200711/ebj3gsm-macau-speech-final_1194953984345.pdf (Stand: 01.09.2012).
Bruch, Walter (1983a):
„Von der Tonwalze zur Bildplatte. Ein Jahrhundert Ton- und Bildspeicherung“. In:
„Funkschau“. Sonderheft Nr. 11, Teil 1: Mechanische Tonspeicherung. München:
Franzis-Verlag.
Bruch, Walter (1983b):
„Von der Tonwalze zur Bildplatte. Ein Jahrhundert Ton- und Bildspeicherung“. In:
„Funkschau“. Sonderheft Nr. 11, Teil 2: Tonbandaufzeichnung. München: FranzisVerlag.
Bull Michael (2000):
„Sounding out the City. Personal Stereos and the Management of Everyday Life“.
Oxford, New York: Berg.
Bull, Michael (2004):
„Thinking about Sound, Proximity, and Distance in Western Experience: The Case of
Odysseus's Walkman“. In: Erlmann, Veit (2004): „Hearing Cultures. Essays on
Sound, Listening, and Modernity“. S.173-190. Oxford, New York: Berg.
Bull, Michael (2007):
„Sound Moves. iPod culture and urban experience“. London [u.a.]: Routledge.
Bundesverband Musikindustrie e.V. (Hrsg.) (2012):
„Musik im digitalen Wandel. Eine Bilanz aus zehn Jahren Brennerstudie“. URL:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ve
d=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.musikindustrie.de%2Ffileadmin%2Fne
ws%2Fpublikationen%2FKompendium_Musik_im_digitalen_Wandel_FINAL.pdf&e
i=mMs7UMeeNMv2sgbzjoDIDA&usg=AFQjCNHU8nOkRuzm1rwQ3ugXNkc68Bs
q2A (Stand: 01.09.2012).
40
Cicero Online (o.V.) (2011):
„Die Musikindustrie war nicht interessiert. Interview mit Karlheinz Brandenburg“.
Cicero Online, Magazin für politische Kultur. 10. Oktober 2011. URL:
http://www.cicero.de/salon/interview-karlheinz-brandenburger-erfinder-mp3-amanfang-speicherten-alle-illegal/46088?print (Stand: 01.09.2012).
Cook, Hal (1963):
„Adult Singles Revival“. In: „Billboard“. July 20, 1963, S. 3.
Council for Research Excellence (Hrsg.) (2009):
„How U.S. Adults Use Radio and Other Forms of Audio“. URL:
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/11/VCM_RadioAudio_Report_FINAL_29Oct09.pdf (Stand: 01.09.2012).
Cox, Christoph (1997):
„Jim O'Rourke: Studies in Frustration“. In: „The Wire. Adventures in Modern
Music“. No.165, November 1997, S.39.
Culkin, John M. (1967):
„A Schoolman's Guide to Marshall McLuhan“. In: „Saturday Review“, March 18, 1967,
S.70. Dayton, Ohio: McCall Corporation.
Dan Gang, Yehud / Lehmann, Daniel (2006):
„System and Method for Prediction of Musical Preferences“. In: United States
Patent, Patent No.: US 7,075,000 B2.
Eimeren, Birgit van / Frees, Beate (2009):
„Der Internetnutzer 2009 – multimedial und total vernetzt?“. In: Media Perspektiven
7/2009, S. 334-348. URL: http://www.mediaperspektiven.de/uploads/tx_mppublications/Eimeren1_7_09.pdf (Stand: 01.09.2012).
Friedrichsen, Mike / Gerloff, Daniel / Grusche, Till / Damm, Tile von (2004):
„Die Zukunft der Musikindustrie. Alternatives Medienmanagement für das mp3Zeitalter“. München: Verlag Reinhard Fischer.
Gerber, Heidi (2011):
„Adult MP3 Users’ Perspectives On Past And Present Consumer
Audio Technology: Does The Music Still Matter?“. In: „Journal on the Art of Record
Production“. Issue 5, Conference Papers, July, 2011; URL:
http://arpjournal.com/866/adult-mp3-users%E2%80%99-perspectives-on-past-andpresent-consumer-audio-technology-does-the-music-still-matter/ (Stand:
01.09.2012).
Golden, Marcia (1982):
„Walkman…“. In: „Billboard“. November 6, 1982, S. 42.
41
Green, Matthew (2002):
„Napster Opens Pandora’s Box: Examining How File-Sharing Services Threaten the
Enforcement of Copyright on the Internet“. In: Ohio State Law Journal. Vol.63,
No.2. URL:
http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/oslj/files/2012/03/63.2.green_.pdf (Stand:
01.09.2012).
Groth, Susanne / Uhl, Alexander (2007):
„Deutsches Musikarchiv: CD-Zerfall bedroht Kulturerbe“. Auf: heise online.
22.02.2007. URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Deutsches-MusikarchivCD-Zerfall-bedroht-Kulturerbe-148962.html (Stand: 01.09.2012).
Hägler, Thomas (2005):
„Mp3: Zukunft oder Ende des Musikhörens? Eine empirische Studie über die
Komplementarität und Substitution von mp3 und CD“. Unveröffentlichte
Lizentiatsarbeit. Philosophische Fakultät, Universität Zürich.
Holahan, Catherine (2008):
„Sony BMG Plans to Drop DRM“. Auf: Bloomberg Businessweek. January 4, 2008.
URL: http://www.businessweek.com/stories/2008-01-04/sony-bmg-plans-to-dropdrmbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice (Stand:
01.09.2012).
Immink, Kees (1998):
„The Compact Disc Story“. In: „AES Journal“. Volume 46, Number 5,.May 1998, S.
458-465. URL: http://www.exp-math.uni-essen.de/~immink/pdf/cdstory.pdf (Stand:
01.09.2012).
Jost, Ekkehard (1976):
„Sozialpsychologische Faktoren der Popmusik-Rezeption“. In: Abel-Struth, Sigrid
(Hrsg.) (1976): „Musikpädagogik. Forschung und Lehre“, Band 11; Mainz: B.
Schott's Söhne.
Katz, Mark (2010):
„Capturing Sound: How Technology Has Changed Music“ (rev. ed.). Berkley [u.a.]:
University of California Press.
Keller, Josef (Hrsg.) (1978a):
„Zahlen zeigen, wie wichtig die LeerCassetten-Abgabe ist. Erstmals
Marktuntersuchung über Mitschneidegewohnheiten“. In: „Der Musikmarkt“. Heft
16/78, S. 5-6. Starnberg, München: Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG.
Keller, Josef (Hrsg.) (1978b):
„Zwei Stunden in der Woche für Platten. Beim 'Medienverbrauch' hatte der
Tonträger die höchste Zuwachsrate“; in: „Der Musikmarkt“. Heft 16/78, S. 14.
Starnberg, München: Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG.
Klemmt, Andreas (2012):
„Ablaufplanung in der Halbleiter- und Elektronikproduktion. Hybride
Optimierungsverfahren und Dekompositionstechniken“. Wiesbaden: Vieweg +
Teubner Verlag.
42
Kremp, Matthias (2008):
„Als Digitalmusik tragbar wurde. Zehn Jahre MP3-Player“. Auf: Spiegel Online.
12.03.2008. URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/zehn-jahre-mp3-playerals-digitalmusik-tragbar-wurde-a-540664.html (Stand: 01.09.2012).
Kreps, Daniel (2008):
„Nine Inch Nails Surprise Fans by Web-Releasing New 'Ghosts' Album“. Auf:
„Rolling Stone“. March 3, 2008. URL:
http://www.rollingstone.com/music/news/nine-inch-nails-surprise-fans-by-webreleasing-new-ghosts-album-20080303 (Stand: 01.09.2012).
Laaff, Ernst (1948):
„Das heutige Musikleben“. In: „Das Musikleben“. Heft 2, 1. Jahrgang, März 1948, S.
33-38. Mainz: Melosverlag.
Mazzola, Guerino (2006):
„Elemente der Musikinformatik“. Basel: Birkhäuser Verlag.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2001):
„JIM-Studie 2001“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/Studien/JIM2001.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2002):
„JIM-Studie 2002“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/Studien/JIM2002.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2003):
„JIM-Studie 2003“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/Studien/JIM2003.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2004):
„JIM-Studie 2004“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/Studien/JIM2004.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2005):
„JIM-Studie 2005“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/Studien/JIM2005.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2006):
„JIM-Studie 2006“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf06/JIMStudie_2006.pdf (Stand: 01.09.2012).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2007):
„JIM-Studie 2007“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf07/JIMStudie2007.pdf (Stand: 01.09.2012).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2008):
„JIM-Studie 2008“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf08/JIMStudie_2008.pdf (Stand: 01.09.2012).
43
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2009):
„JIM-Studie 2009“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf09/JIMStudie2009.pdf (Stand: 01.09.2012).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2010):
„JIM-Studie 2010“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf10/JIM2010.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2011):
„JIM-Studie 2011“. URL: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf11/JIM2011.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Mell, Peter / Grance, Timothy (2011):
„The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National
Institute of Standards and Technology“. NIST Special Publication 800-145. URL:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf (Stand:
01.09.2012).
Millard, Andre (2005):
„America on Record. A History of Recorded Sound“ (2nd ed.). New York [u.a.]:
Cambridge University Press.
Moore, Gerald (1965):
„Bin ich zu laut? Erinnerungen eines Begleiters“ (3. Aufl.). Tübingen: Rainer
Wunderlich Verlag.
Moore, Jerrold Northrop (1999):
„Sound Revolutions. A Biography of Fred Gaisberg, Founding Father of Commercial
Sound Recording“. London: Sanctuary Publishing Ltd.
Noelle, Elisabeth / Neumann, Erich Peter (Hrsg.) (1956):
„Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1947-1955“. Allensbach, Bonn: Verlag für
Demoskopie.
Noelle, Elisabeth / Neumann, Erich Peter (Hrsg.) (1965):
„Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1958-1964“. Allensbach, Bonn: Verlag für
Demoskopie.
Noelle, Elisabeth / Neumann, Erich Peter (Hrsg.) (1974):
„Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1968-1973“. Allensbach, Bonn: Verlag für
Demoskopie.
Noelle-Naumann, Elisabeth (Hrsg.) (1977):
„Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1976-1977. Band VII“. Wien, München,
[u.a.]: Verlag Fritz Molden.
Noelle-Naumann, Elisabeth / Köcher, Renate (Hrsg.) (1993):
„Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1984-1992. Band 9“. München, New York,
[u.a.]: K.G. Saur Verlag.
44
Noelle-Naumann, Elisabeth / Köcher, Renate (Hrsg.) (1997):
„Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1993-1997. Band 10“. München: K.G. Saur
Verlag.
Noelle-Naumann, Elisabeth / Piel, Edgar (Hrsg.) (1983):
„Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1978-1983. Band VIII“. München, New
York, [u.a.]: K.G. Saur Verlag.
North, Adrian / Hargreaves David (1996):
„Situational Influences on reported musical preferences“. In: Taylor, Jack (Hrsg.):
"Psychomusicology. A Journal of Research in Music Cognition". Volume 15, No. 12, S. 30-45.
North, Adrian / Hargreaves, David / Hargreaves Jon (2004):
„Uses of Music in Everyday Life“. In: „Music Perception“. Vol. 22, No.1, Fall 2004,
S. 41-77. Berkeley, California: University of California Press.
Papenburg, Jens Gerrit (2011):
„Hörgeräte. Technisierung der Wahrnehmung durch Rock- und Popmusik“.
Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin. URL: http://edoc.huberlin.de/dissertationen/papenburg-jens-gerrit-2011-12-04/PDF/papenburg.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Postman, Neil (1992):
Technopoly: The Surrender of Culture to Technology“. New York: Vintage.
Preußner, Eberhard (1951):
„Der Hörer im Wandel der Zeiten“. In: „Das Musikleben“. Heft 9, 4. Jahrgang,
September 1951, S. 245-249. Mainz: Melosverlag.
Roederer, Juan (2000):
„Physikalische und psychoakustische Grundlagen der Musik“ (3.Aufl.). Berlin [u.a.]:
Springer.
Rolontz, Bob (1954):
„Move to 45 Backed by Thoro Survey, But There Was a Slip“. In: „The Billboard“.
November 13, 1954, S. 76, 100.
Rösing, Helmut (1998):
„Musikgebrauch im täglichen Leben“. In: Bruhn, Herbert / Rösing, Helmut (Hrsg.):
„Musikwissenschaft. Ein Grundkurs“. S. 107-129. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag
GmbH.
Saval, Nikil (2011):
„Wall of Sound“. In: „n+1“. Issue Number 11, S. 6-14. Brooklyn NY: n+1 Foundation.
45
Schorb, Bernd (Hrsg.) (2012):
„Klangraum Internet. Report des Forschungsprojektes Medienkonvergenz
Monitoring zur Aneignung konvergenter Hörmedien und hörmedialer OnlineAngebote durch Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren“. Institut für
Kommunikations- und Medienwissenschaft, Universität Leipzig. URL:
http://www.unileipzig.de/mepaed/sites/default/files/dok/Report_Klangraum%20Internet_0.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Schramm, Holger (2006):
„Consumption and Effects of Music in the Media“. In: „Communication Research
Trends“. Volume 25, No.4. URL: http://cscc.scu.edu/trends/v25/v25_4.pdf (Stand:
01.09.2012).
SevenOne Media GmbH (Hrsg.) (2005):
„TimeBudget 12. 1999-2005“. Durchgeführt von: Forsa. Gesellschaft für
Sozialforschung und statistische Analysen mbH; URL:
http://appz.sevenonemedia.de/download/publikationen/TimeBudget12.pdf (Stand:
01.09.2012).
Siegfried, Detlef (2006):
„Time Is on My Side. Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der
60er Jahre“. In: Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (Hrsg.):
„Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte. Band 41“ (2., durchges. Aufl.
2008). Göttingen: Wallstein Verlag.
Sterne, Jonathan (2006):
„The Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction“ (3. Aufl). Durham
[u.a.]: Duke University Press.
Stockfelt, Ola (2004):
„Adequate Modes of Listening“. In: Cox, Christoph / Warner, Daniel (Hrsg.) (2004)
„Audio Culture. Readings in Modern Music“. S. 88-93. New York [u.a.]: Continuum.
The Billboard (o.V.) (1949):
„RCA Winning LP Fight with Col For Cap's Hand“. Iin: „The Billboard“. Vol. 61,
No.6, February 5, 1949, S.20.
The Billboard (o.V.) (1950a):
„RCA To Press All Speeds. Diskery Goes 33 in March To Service Entire Market; 45
Promotion in High Gear“. In: „The Billboard“. Vol. 62, No.1, January 7, 1950, S.11,
35.
The Billboard (o.V.) (1950b):
„Speed Battle Talk Rises as Rumors Fly“. In: „The Billboard“. Vol. 62, No.19, May
13, 1950, S. 3, 11.
The Billboard (o.V.) (1954):
„The Billboard 1954 Disc Jockey Poll“. In: „The Billboard“. November 13, 1954, S.
38-54.
46
Turner, Tina (1986):
„Ich, Tina. Mein Leben“. München: Wilhelm Goldmann Verlag.
Tonspion (o.V.) (2004):
„MP3 und die Folgen“. Interview mit Dr. Karlheinz Brandenburg. 16.03.2004. URL:
http://www.tonspion.de/musik/dr-karlheinz-brandenburg/musik/992530 (Stand:
01.09.2012).
Torff, Brian Q. (2008):
„In Love With Voices: A Jazz Memoir“ (1 st rev. ed. 2009). Bloomington: iUniverse.
Traiman, Stephen (1979):
„Sony: Tiny Stereo Player“. In: „Billboard“. December 8, 1979, S. 1, 52, 54.
Turnbull, Douglas Ross (2008):
„Design and Development of a Music Discovery Engine“. Dissertation in Computer
Science and Engineering. San Diego: University of California.
UK Musik (Hrsg.) (2009):
„Digital Music attitudes and behaviour report. For UK Music“. URL:
http://www.ukmusic.org/assets/media/uk_music_musically_09.pdf (Stand:
01.09.2012).
Weber, Heike (2008):
„Das Versprechen mobiler Freiheit. Zur Kultur- und Technikgeschichte von
Kofferradio, Walkman und Handy“. Bielefeld: transcript Verlag.
Wicke, Peter (1998):
„Von Mozart zu Madonna. Eine Kulturgeschichte der Popmusik“. Leipzig: Gustav
Kiepenheuer Verlag.
Wicke, Peter (2001):
„Sound-Technologien und Körper-Metamorphosen. Das Populäre in der Musik des
20. Jahrhunderts“. In: Wicke, Peter (Hrsg.): „Handbuch der Musik im 20.
Jahrhundert.“. Band 8, S. 13-60. Laaber: Laaber-Verlag.
Wicke, Peter (2004):
„Soundtracks. Popmusik und Pop-Diskurs“. In: Grasskamp, Walter / Krützen,
Michaela / Schmitt, Stephen (Hrsg.): „Was ist Pop? – zehn Versuche“. S. 115-139.
Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag.
Wicke, Peter (2008):
„Das Sonische in der Musik“. In: Forschungszentrum Populäre Musik der HumboldtUniversität zu Berlin (Hrsg.): „PopScriptum No.10: Das Sonische – Sounds
zwischen Akustik und Ästhetik“. URL: http://www2.huberlin.de/fpm/popscrip/themen/pst10/pst10_wicke.htm (Stand: 01.09.2012).
Wicke, Peter (2009):
„Der Tonträger als Medium der Musik“. In: Schramm, Holger (Hg.): „Handbuch
Musik und Medien“. S. 49-87. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
47
Wicke, Peter (2011a):
„Ästhetische Dimensionen technisch produzierter Klanggestalten“. In: Phleps
Thomas / Reich, Wieland (Hrsg.): „Musik-Kontexte. Festschrift für Hanns-Werner
Heister.“ Band 2, S. 1062-1085. Münster: Monsenstein und Vannerdat. URL:
http://www2.hu-berlin.de/fpm/textpool/texts/wicke_die-kunst-der-phonographie.pdf
(Stand: 01.09.2012).
Wicke, Peter (2011b):
„Rock und Pop. Von Elvis Presley bis Lady Gaga“. München: C.H.Beck.
Wicke, Peter / Ziegenrücker, Wieland / Ziegenrücker, Kai (2007):
„Handbuch der populären Musik“ (Erw. Neuausg.). Mainz: Schott.
Wikström, Patrik (2011):
„The Music Industry: Music in the Cloud“ (1. publ., repr.). Cambridge [u.a.]: Polity
Press.
Wood, Mikael (2011):
„Adele. The Billboard Cover Story“. Auf: Billboard, January 28, 2011. URL:
http://www.billboard.com/features/adele-the-billboard-cover-story1005015182.story#/features/adele-the-billboard-cover-story-1005015182.story
(Stand: 01.09.2012).
Zak, Albin (2001):
„The Poetics of Rock. Cutting Tracks, Making Records“. Berkeley [u.a.]: University
of California Press.
48

Documentos relacionados